Download PDF
ads:
Maria Helena Cavalcanti Hofmann
A Linha que Contorna a Crônica:
a Obra de Tarsila do Amaral
ads:
Livros Grátis
http://www.livrosgratis.com.br
Milhares de livros grátis para download.
Rio de Janeiro
2010
Maria Helena Cavalcanti Hofmann
A Linha que Contorna a Crônica:
a Obra de Tarsila do Amaral
Orientador: Prof. Dr. Marcus Alexandre Motta
2
ads:
Rio de Janeiro
2010
Maria Helena Cavalcanti Hofmann
A Linha que Contorna a Crônica:
a Obra de Tarsila do Amaral
Aprovada em:_____________________________________________________ de 2010
Banca Examinadora:
_____________________________________________________
Prof. Dr. Marcus Alexandre Motta (Orientador)
Instituto de Artes da UERJ
_____________________________________________________
Prof.ª Dr.ª Vera Beatriz Cordeiro Siqueira
Instituto de Artes da UERJ
__________________________________________________
Prof. Dr. Aldo Victorio (Suplente)
Instituto de Artes da UERJ
_____________________________________________________
Prof.ª Dr.ª Patricia Leal Azevedo Corrêa
Escola de Belas Artes da UFRJ
3
Rio de Janeiro
2010
AGRADECIMENTOS
Agradeço a todos que de alguma maneira estiveram envolvidos neste projeto. Em especial ao
meu orientador Marcus Alexandre Motta pela generosidade em aceitar meu projeto, pelas
críticas que me fizeram ser mais exigente e por me oferecer a rara oportunidade de
compreender a estreita relação entre as Artes e a Literatura. À minha banca de Qualificação: à
Vera Beatriz Siqueira pelas opiniões sempre pertinentes e Aldo Victorio por me lembrar que
vale a pena correr riscos. À Patricia Correa por gentilmente aceitar o convite para minha
banca de Defesa. Por fim, à minha mãe e meu pai pelo apoio incondicional, às minhas irmãs
pela confiança e entusiasmo e ao meu companheiro pela ajuda, paciência e compreensão ao
longo de todo o processo.
4
RESUMO
HOFMANN, Maria Helena Cavalcanti. A Linha que Contorna a Crônica: a Obra de Tarsila
do Amaral. 2010. Dissertação (Mestrado em História e Crítica da Arte) Instituto de Artes,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.
A proposta desta dissertação é investigar o trabalho artístico de Tarsila do Amaral,
sua obra plástica como também sua obra escrita. Esta pesquisa se propõe a compreender de
que maneira sua pintura, elaborada como um desenho, com cores delimitadas por fios e
imagens geometrizadas adquire uma dependência a uma narrativa de cunho literário. Tarsila
do Amaral, pintora modernista, parece organizar os espaços em suas pinturas ao construir
linhas, elaboradas cuidadosamente, imprimindo um aspecto cerebral ao seu trabalho. Assim,
partindo dessas duas formas de arte, imagem e texto, que dialogam entre si na obra da
pintora, surgiu a necessidade de escrever a dissertação em forma de crônica. Ao longo da
pesquisa este gênero literário demonstrou ser a forma mais adequada para lidar com o objeto
de estudo, pois, escrever crônicas tendo como ponto de partida os quadros e textos de Tarsila
do Amaral permitiu um olhar mais detalhado e demorado sobre sua obra, possibilitando
também lidar com todos os aspectos de sua vida que tangenciaram sua arte. Parece
importante perceber as influências estrangeiras em sua formação como pintora e sua busca
por uma identidade como artista. Ressaltando o aspecto lúdico de sua obra, as crônicas a
seguir buscam compreender como uma pintura racional pode gerar um resultado próximo a
uma imagem infantil, especialmente no período Pau-Brasil. na fase Antropofágica, o foco
de estudo se concentrou especialmente na tela Abaporu, em sua elaboração, inspiração e
desdobramentos como movimento literário e artístico. Assim, vinte e uma crônicas
proporcionam um panorama de aspectos relevantes na obra de Tarsila do Amaral desde o
início de seus estudos de desenho até o período em que já recebia o devido reconhecimento
por sua obra artística.
Palavras-chave: História da Arte Brasileira. Tarsila do Amaral. Modernismo. Crônicas.
5
ABSTRACT
The proposal of this dissertation is to investigate the artistic work of Tarsila do
Amaral, both her plastic and written workmanship. This research intends to understand how
her painting, elaborated as a drawing, with colors delimited by lines and geometrized images,
acquires a dependence on a narrative of literary matrix. Tarsila do Amaral, modernist painter,
seems to organize the spaces in her paintings when constructing lines, carefully elaborated,
printing a cerebral aspect to her work. Therefore, from these two forms of art, image and text,
which dialogue between them in the workmanship of the painter, the necessity of writing a
dissertation in the chronicle form came out. This literary genre demonstrated to be the form
that best adjusted to handle the study object throughout the research, thus writing chronicles
having as a starting point Tarsila do Amaral’s pictures and texts allowed a more detailed and
detained look at her workmanship, also making possible to treat all aspects of her life that
touched her art. It seems important to realize the foreign influences on her formation as a
painter and her search for an identity as an artist. Emphasizing the ludic aspect of her
workmanship, the following chronicles seek to understand how a rational painting can
produce a result close to a childish image, especially in the Pau-Brasil period. In the
Anthropophagic phase, the focus of the study was especially concentrated on the Abaporu
screen, on its elaboration, inspiration and unfoldings as literary and artistic movement.
Accordingly, twenty one chronicles provide a panorama of the relevant aspects in the
workmanship of Tarsila do Amaral since the beginning of her drawing studies until the
period in which she has already received the right acknowledgment of her artistic work.
Keywords: Brazilian Art History. Tarsila do Amaral. Modernism. Chronicles.
6
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO......................................................................................................................08
A LINHA QUE DESENHA O CAMINHO
Arte Moderna e Futurismo..........................................................................................13
Paris, Torre Eiffel e Delaunay ....................................................................................16
As Margaridas de Mário de Andrade.........................................................................20
Fios, Linhas, Desenho e Pintura..................................................................................22
Retratos e Cartas...........................................................................................................25
DESCOBERTAS, TRAÇOS E FANTASIA
Pau-Brasil .....................................................................................................................30
O Poeta Sonhador e a Pintora Modernista Viajante.................................................33
Tarsila, Léger e o Trenzinho........................................................................................38
Os Morros das Paisagens..............................................................................................41
São Paulo - um pedaço de cidade numa tela modernista..........................................45
O Carro..........................................................................................................................48
O País de Tarsila...........................................................................................................50
O MONSTRO, O SONHO E O FIO
11 de Janeiro de 1928....................................................................................................52
Os Dezessete Elefantes e Montoya...............................................................................56
Tarsila, a Pintora, e seu Filho, o Personagem ...........................................................59
Cai, Eu Caio! ................................................................................................................62
O Som das Cores ..........................................................................................................65
O Pé Fincado na Terra.................................................................................................69
Riscos na Gaveta ..........................................................................................................72
Dois Andrades e um Antropófago...............................................................................74
CRÔNICA FINAL - O CÍRCULO..............................................................................76
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................80
ANEXOS.................................................................................................................................84
7
Introdução
As pinturas de Tarsila do Amaral têm como particularidade o aspecto geometrizado
na construção das imagens em que traços parecem criar um contorno como um limite para as
cores e formas, desta maneira, suas pinturas adquirem as características de um desenho, com
o colorido encerrado em espaços claramente estabelecidos. A tensão criada pelos
preenchimentos de cores que se tangenciam, restritas a planos determinados tais como
retângulos, cilindros, círculos, retas e traços curvilíneos, ressalta a construção do espaço nas
telas de Tarsila, criando um conjunto nada gestual. Um trabalho detalhado e calculado, em
algumas de suas obras a tela parece dividida em inúmeras formas geométricas, nem sempre
em harmonia. Talvez seja também esta tensão, que pode ser vista em A Gare, EFCB e outros
trabalhos do período, que proporcione uma sensação de modernidade no espectador, tanto
quanto a óbvia exploração de temas como trens, cidades, pontes e outros elementos do
mundo moderno. Planos sólidos, profusão de cores e formas geométricas desenhadas com
precisão, bem como a falta de gestualidade em suas pinceladas, conferem ao trabalho da
pintora o aspecto de um desenho. Surpreendentemente, entretanto, neste sistema, esta visão
geometrizada não resulta numa obra fria e racional. Pelo contrário, o resultado final parece
permitir que a fantasia se instale como um espectro, que esta solidez na pintura se revela
apenas aparente, fluida como um balão inflado em imagens volumosas. Assim, sua obra se
apóia em uma construção racional, mas não de todo rígida, com resultados muito próximos
de uma imagem infantil: “suas obras valem pela encantadora qualidade de espírito que
expressam com uma espécie de ingenuidade segura de si própria e controlada pela
inteligência”
1
. Suas pinturas “desenhadas” adquirem, desta maneira, um tom de narrativa
literária, pois a forma como estrutura suas pinturas e os detalhes presentes em seus quadros
são fatores que mostram a preocupação da artista em contar uma história, em narrar um
episódio, um fato, a partir de imagens registradas na memória.
E, da mesma forma como constrói linhas em seus quadros, sem gestos ou pinceladas
soltas, sua obra escrita é desenvolvida a partir da mesma solução: pesquisa, planejamento e
construção, muita elaboração e pouca impulsividade. Tarsila do Amaral escreveu crônicas
para o Diário de São Paulo a partir de 1936, que parecem fornecer dados importantes para a
1
New York Herald, edição de Paris, em 21 de junho de 26, crítica sobre a exposição de Tarsila; apud Amaral, Aracy.
Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 241.
8
compreensão de sua obra, de seus métodos e fontes de inspiração e revelam uma íntima
relação com sua obra plástica.
Os trabalhos do início da carreira da artista podem ser considerados um retrato de
uma modernidade pouco definida, que ainda luta para se estabelecer nos primórdios na
década de 20. Mesmo que artistas com trabalhos mais maduros, tal como Lazar Segall ou
mesmo Anita Malfatti, já tivessem apresentado suas obras no Brasil, o Modernismo ainda era
considerado uma novidade ainda não muito compreendida. Tarsila parece reinterpretar os
geometrismos e as divisões do espaço segundo os ensinamentos de seu mestre modernista
Fernad Léger. Para o pintor, que se inspirou nas estruturas das máquinas modernas, “como
outros costumam empregar o corpo nu ou a natureza-morta” (LÉGER, 1989, p. 70), havia
certamente uma ligação permanente entre ser humano, seu ambiente e sua época, algo que
deveria ser traduzido e transformado em imagens ordenadas:
A relação dos volumes, das linhas e das cores pede uma orquestração e uma ordem
absolutas. Todos esses valores acham-se indiscutivelmente, em potencial e dispersos nos
objetos modernos, como os aeroplanos, os automóveis, as máquinas agrícolas (LÉGER,
1989, p. 50)
Entretanto, a obra de Tarsila, ainda que sofra enorme influência do pintor francês, não
compreende a urbanidade da mesma forma e vai buscá-la também na cidade do interior, ou
talvez, na fazenda onde passou a infância, resgatando da memória as imagens de seu passado.
Não encontramos cores metálicas pois não somente uma procura pela frieza da máquina.
Tarsila, como Léger, também interpretou à sua maneira a modernidade que a cercava, e,
aparentemente, estaria sempre mais atraída pelo sonho, pela poesia dos traços e das cores de
sua imaginação que da modernidade em si. Parece lidar o modernismo que viu em Paris
segundo suas próprias convicções, partindo de linhas estruturais para imagens de sonho.
Como diria Aracy Amaral, Tarsila jamais se libertou da infância, mas a trouxe para sua obra.
Repleta de referência lúdicas, retiradas de suas experiências na fazenda onde foi criada, sua
obra se mostra não uma cópia de Léger, mas algo diferente, “digerida”, como assinala Aracy
Amaral. Tentou dialogar com aquilo que considerava a essência de suas origens, mas sempre
com um olhar pessoal. Imaginou o seu Brasil, as cores que supunha serem brasileiras, do
interior, mas sempre sem a preocupação de lidar com a realidade, seus sonhos pareciam ser o
bastante. A realidade era somente sua, bastando para isso o seu olhar, por vezes infantil,
como uma criança que monta castelos com cubos coloridos. Um trabalho essencialmente
racional, cujo objetivo, no entanto, é a construção de um sonho. Tarsila resgata nas
lembranças vividas na fazenda uma interpretação para as imagens da cidade moderna, numa
9
busca por transmitir uma brasilidade calculada, talvez uma tentativa de definir suas origens e
destacar seu trabalho. Assim como percebe Carlos Zílio:
Existe, no entanto, uma ingenuidade deliberada da pintura de Tarsila, uma identificação
entre sua infância e o populismo do Modernismo, isto é, a canalização do vivido no mundo
da fazenda, com sua vegetação, a mitologia dos escravos, as cores das habitações
interioranas (ZÍLIO, 1982, p. 82).
Seus temas urbanos também parecem lidar com a sua infância na forma como são
desenvolvidos. Em A Gare ainda que se refira a um trem, o uso de cores primárias e as
formas estruturadas e estáticas, em tudo sugerem um trem de brinquedo. Temas urbanos
tratados de forma lúdica que parecem também buscar uma diferenciação cultural de maneira
a destacar a sua obra assim como comenta Rodrigo Naves: “as cores leves da infância
precisam dar corpo a seres ímpares que simbolizem a origem diferenciada de nossa cultura”
(NAVES, 2001, p. 13).
Partindo da premissa que essas obras possivelmente representariam uma versão do
Brasil moderno, tanto na cor como em sua estrutura formal, Guilherme de Almeida analisa:
“esse brasileirismo de Tarsila não é uma atitude: é um imperativo do seu sangue, uma função
natural do seu espírito e dos seus sentidos”
2
. O geometrismo de suas imagens, associadas ao
colorido ingênuo, parecia transportar o espectador para uma imagem utópica, de bucólicas
cidades de interior, de paisagens de fazenda, de animais e fantasias. Por esta razão, talvez,
seu trabalho quase sempre estaria ligado a certa brasilidade, nem sempre tão verdadeira em
sua essência, mas sem dúvida uma tentativa de mostrar a sua visão pessoal sobre suas
origens.
Em Paris, no início da década de 20, esta diferença cultural era muito bem aceita e, de
uma certa maneira, a artista buscava, nestes dados de brasilidade, o exotismo que poderia
destacar sua pintura em meio a tantas outras obras modernas:
Não pensem que esta tendência brasileira na arte é mal vista por aqui [Paris]. Pelo contrário.
O que se quer aqui é que cada um traga contribuição de seu próprio país. Assim se
explicam o sucesso dos bailados russos, das gravuras japonesas e da música negra. Paris
está farta de arte parisiense.
3
O escritor e amigo Mário de Andrade se referiria a essas características tropicais em um
artigo: “a claridade luminosa latino-brasileira que Tarsila atingiu! [...] acentuar a alegria de
Tarsila, pela cor e brasileirismo”
4
. O aspecto “latino-brasileiro” aparece fortemente em suas
2
ALMEIDA, Guilherme apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 143.
3
AMARAL, Tarsila do. Idewm, Ibidem, p. 101\102
4
ANDRADE, Mário de. AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p. 139.
10
telas da fase Pau-Brasil e, posteriormente, em obras antropofágicas, especialmente em seu
quadro Abaporu, em 1928, símbolo do Movimento, na medida em que corresponde à visão
de um ser nativo: nem homem, nem animal, mas na intenção da artista em relacioná-lo com a
terra na presença do cacto, do céu azul e de toda a ambientação do quadro. Entretanto, o
próprio escritor alerta:
A manifestação mais legítima do nacionalismo artístico se quando esse nacionalismo é
inconsciente de si mesmo. Porque na verdade qualquer nacionalismo, imposto como norma
estética, é necessariamente odioso para o artista verdadeiro que é um indivíduo livre.
(Andrade, M. apud Amaral, A, 2003, p. 313).
De qualquer forma, a artista afirma que quando esteve em nas cidades mineiras, em viagem
com amigos o contato com a terra cheia de tradição, as pinturas das igrejas e das moradias
daquelas pequenas cidades essencialmente brasileiras [...] despertaram em mim o sentimento
de brasilidade”
5
.
Personagem emblemática do Pau-Brasil e da Antropofagia, a obra de Tarsila do
Amaral serviu como inspiração e bandeira para os movimentos literários de Oswald, porém a
artista, ainda que figura importante neste contexto, parece participar de maneira um tanto
distante, com um certo alheamento, como se, ao elaborar suas pinturas, desejasse encontrar
uma ordenação perfeita entre linhas e planos, possível somente no efêmero campo da
fantasia. Desenvolveu uma linguagem visual essencialmente geometrizada, porém com um
toque infantil e lúdico e este aspecto está presente em toda a sua obra artística, evidenciando
a construção de um sentido mais amplo, quase como se esta produção refletisse parte de seu
quotidiano de menina nascida em uma fazenda, cercada de empregadas e tendo como
influência constante a realidade quase francesa” da elite do café. Está evidente no
distanciamento ao tratar a questão do negro, na utopia ao retratar a cidade de São Paulo,
assim como no exagero da imagem do Abaporu, homem e monstro na terra brasileira do
sertão. Parece importante pesquisar a respeito da modernidade de alguns de seus temas, do
lado bucólico de suas paisagens de interior, dos fatores que levaram a artista a criar uma obra
como o Abaporu para entender também as origens e desdobramentos da fase Pau-Brasil e da
Antropofagia e de obras posteriores, mas também parece essencial entender a influência de
seus mestres, amigos e todos aqueles que marcaram sua obra ao longo de sua busca por uma
identidade como pintora e perceber de que maneira sua obra é determinada, em parte, por sua
vida pessoal e em especial por sua infância. A questão da predominância do desenho em sua
5
AMARAL, Tarsila do. Confissão Geral, catálogo da exposição retrospectiva feita em S. Paulo em 1950, Em: BRANDINI,
Laura Taddei. (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2001, p. 727.
11
arte é outro ponto que nos convida, de certa maneira, a um olhar mais demorado sobre seus
quadros, na medida em que esta linha desenhada parece conduzir seu trabalho, traçando
assim, uma direção precisa para compreender a obra como um todo.
Num total de vinte e uma crônicas, esta dissertação procura ressaltar aspectos
importantes na pintura da artista modernista, dados relevantes em sua carreira artística e fatos
marcantes em sua vida. A própria obra da artista parece determinar a forma de escrita neste
gênero literário, pressupondo sua leitura sob a forma de crônicas, tal como suas pinturas.
Assim, a forma literária, a crônica, como ponto de partida para compreender os quadros e
textos de Tarsila permite um olhar mais detalhado sobre sua obra artística, bem como uma
análise aprofundada de seu aspecto narrativo, característica que se instaura a partir dos
limites e contornos que encerram as cores em suas pinturas, na profusão de detalhes e na
forma como tenta evitar ambiguidade em seu trabalho com seu traço definido e marcado.
Pois seus quadros são como crônicas em formas amebóides, circulares, lineares, mas sempre
determinados por linhas e traços. Por fim, para ser interpretada e compreendida, a pintura de
Tarsila do Amaral parece exigir também um olhar intimista, uma maneira informal de
analisar seu trabalho. Pois é através deste lado intimista, deste compromisso quase
descomprometido, alheio a todo e qualquer sofrimento de sua época que a obra de Tarsila do
Amaral se descortina ao olhar do espectador. Tal como subir e descer as ruas de São Paulo,
“uns doidos em disparada por toda parte no Cadillac de Oswald, numa alegria delirante, à
conquista do mundo para renová-lo. Era a Paulicéia desvairada em ação”
6
.
6
AMARAL, Tarsila do. Confissão Geral, em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do
Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 727.
12
A LINHA QUE DESENHA O CAMINHO
Arte Moderna e Futurismo
“Os futuristas, esses endiabrados e protervos futuristas de São Paulo escol mental
da nossa gloriosa terra de vanguardistas vão realizar umas esplêndidas noitadas de arte
durante a semana próxima”
7
. Assim surgia no ar um prenúncio do que seria a Semana de 22,
com toda a sua influência na arte da cidade, antecipando a participação de intelectuais e
artistas e, também, demonstrando o pouco conhecimento naquela época que ainda
engatinhava, da diferença entre modernismo e futurismo. Pois os modernistas ainda eram
ainda associados a Marinetti, pois, afinal, naquele momento, tudo que parecia olhar para o
futuro, tudo que se assemelhava a vanguarda, podia ser futurismo. Mas os modernistas de
São Paulo estavam determinados a deixar bem claro a pouca relação entre as duas tendências.
Em outra crônica, continuaria Menotti:
Feriu-se, segunda-feira, no Teatro Municipal, entre a cultíssima e aristocrática platéia de
São Paulo e o grupo escarlate dos futuristas, a primeira batalha da Arte Nova. Não houve
mortos nem feridos. Acabou num triunfo
8
.
Com essas palavras polêmicas, num tom de incendiário, o então modernista estreante
Menotti del Picchia se referiria à Semana de 22, num quente mês de fevereiro, que mais
tórrido ainda se tornou. Sacudindo velhas crenças e estruturas sólidas, incomodando mais do
que realmente desestruturando, um grupo de jovens ricos e eloquentes, tomaram de assalto o
Municipal de São Paulo, numa revolução séria e irreverente ao mesmo tempo. Confusão,
vaias e muito alvoroço num templo de calma e passadismo de uma cidade não muito certa de
seu futuro cosmopolita, quase sem nenhuma tradição cultural.
Quando, pelos jornais, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Hélios iniciavam, com
grande celeuma e escândalo, sua batalha contra os passadistas, ninguém supunha que a
vitória integral do futurismo paulistano surgisse tão rapidamente. [...] A bandeira futurista
partida para o Rio, em que Oswald, Mário e Pamplona foram os Anhangueras, os Borba
Gatos, ao Amadores Bueno da nova entrada, conquistou para a causa o escol da cultura
nova na capital carioca. O campo de ação do futurismo paulistano alargou-se. Abrangeu o
coração do país
9
.
7
PICCHIA, Menotti Del. Crônica Social: Semana de Arte Moderna, em: Barreirinhas, Yoshie Sakiyama (org). Menotti Del
Picchia - O Gedeão do Modernismo: 1920-22. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, Secretaria de Estado da Cultura
– SP, 1983, p. 312.
8
Idem, ibidem.
9
PICCHIA, Menotti Del, Crônica Social: Futurismo no Municipal, Em: Barreirinhas, Yoshie Sakiyama (org). Menotti Del
Picchia - O Gedeão do Modernismo: 1920-22. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, Secretaria de Estado da Cultura
- SP, 1983, p.319.
13
E ia Menotti-Helios a relatar em toques de corneta as façanhas dos irreverentes
amigos. Estreavam todos, nem mesmo o próprio modernismo era compreendido, este
também começava sua carreira.
“Depois, Mário de Andrade, o diabólico, dirá cousas infernais sobre as alucinantes
criações dos pintores futuristas, justificando as telas que tanto escândalo e tanta grita têm
causado no hall do Municipal”
10
. E havia certamente, muito escândalo espalhado pelo hall,
em telas modernas que causariam perplexidade, descontentamento e revolta nos visitantes. E
estavam ali também artistas que um dia teriam seus nomes ligados à história, presentes com
uma arte que se tornaria em breve algo amplamente aceito, fruto de polêmicas que se
dissipariam com o passar dos tempos. Mas ainda esta fase não era vislumbrada por nenhum
de seus componentes. Somente críticas ainda permaneceriam no ar neste ano de 22. Mas
estava, um grupo de artistas destemidos, chefiados por Graça Aranha que chegando de Paris,
veio conhecer a arte moderna no Brasil. E era uma verdadeira guerra, um campo de batalha
onde urros, bramidos e balas de canhão cortavam o ar sólido como um corpo retalhado. E
dizem que Oswald não se perturbou e caminhou impassível para a frente da ribalta, até
mesmo se pode acreditar, já esperava por esta reação tensa da platéia e
Como um herói numa trincheira visada por todos os lados pela fuzilaria inimiga e revidando
com o esvaziar a carga da única arma, Oswald, calmo, com o sorriso mordaz com que fazia
suas travessuras literárias, continuava a ler a história de Alma, das criaturas fatalizadas e
torturadas que torturavam seu romance Os Condenados. Ao terminar, o estrondo de vaias
aumentou.
11
Era um grupo de heróis sem medalhas, a desafiar os costumes e o passadismo de peito
aberto. Pobres poetas e pintores sem espadas ou armaduras, mas sobre imponentes cavalos
transparentes a cavalgar sobre um vendaval. Era quase o fim do mundo que tomava conta do
salão.
Mas nem todos os envolvidos estavam na frente de batalha, a prepação para o evento
começara antes e dependeria de muitos fatores para acontecer:
Sem o ambiente que D. Olívia Guedes Penteado conseguiu formar em São Paulo pela sua
cultura, pelo seu bom gosto artístico e pela prodigiosa intuição com que sabia descobrir
valores novos e projetar esses valores, talvez a Semana de Arte Moderna não tivesse
encontrado acústica.
12
Neste mesmo período, uma figura importante, mas que ainda não era ilustre, viajava
por terras européias, indagando, aprendendo, levantando seus alicerces cuidadosamente,
10
Idem, ibidem, p. 322.
11
Idem, apud FONSECA, Maria Augusta. Oswald de Andrade: Bibliografia. São Paulo: Globo, 2007, p. 131.
12
GAMA, Maurício Loureiro. Apud AMARAL, Tarsila do. Ainda a Semana in: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas
e Outros Escritos de Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 539.
14
passo a passo. Esta figura era Tarsila do Amaral, que, longe de São Paulo, não estivera nos
salões apinhados com um público surpreso e revoltado nem estava representada por algum
quadro vanguardista. Nem mesmo estava, ainda não era. Tarsila, a inspiração modernista,
ainda não seria realidade neste ano. A tudo acompanhou pelos olhos atentos de sua então
amiga Anita Malfatti, apesar da distância de tantos mares a separá-la das terras de São Paulo.
Anita, com seus olhos ímpares e fauves, expressionistas e essencialmente modernos, atentos,
se propunha a descrever em detalhes as marolas e vagalhões deste lado do oceano, avaliando
o movimento das marés, suas subidas e descidas. Esta sim comparecera à Semana em arte e
espírito, em corpo e sentimento. Para depois ser atropelada por críticas severas, assim como
seus colegas de paletas e pincéis. Certamente, o evento fora um sucesso, ninguém conseguiu
sair impune, nem mesmo a platéia.
a tal personagem ausente desta guerra sem sangue, Tarsila, passou a ser associada
ao evento muito tempo depois, afinal, quem conta um conto, aumenta um ponto, pois
quem diga também que uma mentira muitas vezes repetida, acaba por se tornar uma verdade
inquestionável aos olhos de quem não viveu a história. “Assim, até hoje insistem alguns
cronistas em colocar meu nome entre os corajosos realizadores da Semana de Arte
Moderna”. Diria ainda que recebera notícias detalhadas vindas de Anita quando “trabalhava
candidamente no ateliê de Émile Renard, hors-concours do Salão Oficial, o dos Artistas
Franceses”
13
. Data deste período o quadro que viria a chamar de passaporte: Figura, que foi
aceita no “Salon des Artistes Français” intitulada Portrait de Femme. Embora empastelado,
acadêmico, esboça o talento da artista nesta época, ainda longe do entusiasmo modernista
que se instalaria em sua obra mais tarde, somente quando retorna a São Paulo e entra em
contato com os amigos de Anita Malfatti.
Paris, Delaunay e a Torre Eiffel
13
AMARAL, Tarsila do. A Propósito da Semana. Ibidem, p. 700.
15
Rua Hégésippe Moreau, número 9 (AMARAL, A., 2003, p. 96). Este é o endereço do
atelier de Tarsila do Amaral em Paris no ano de 1923 - que fora habitado por Cézanne
14
-
onde Tarsila oferecia almoços com comidas tipicamente brasileiras e recebia importantes
personagens. Nesta época, determinada a compreender a arte moderna e todas as
manifestações na pintura que transformavam o panorama artístico europeu; incansável, ia a
exposições, estudava e aprendia pintura, praticava muito, com afinco, e novas idéias
tomavam espaço em sua mente e em suas telas. Não fora assim algum tempo antes, pois
havia estado ali, mas seus olhos ainda não compreendiam a magia daquele lugar.
Tarsila visita Paris pela primeira vez com sua mãe, seu irmão Oswald e sua irmã. A
Cidade Luz a deixou frustrada:
[...] que desilusão! Seria aquela a tal cidade das maravilhas de que tanto se falava? Onde
seus palácios rodeados de esmeraldas em cujos lagos tranqüilos bandos de cisnes nadavam
serenos e majestosos? Onde as donas Sanchas cobertas de ouros e prata, resplandescentes
nas suas carruagens crivadas de brilhantes? Onde as ruas ladeadas de solares translúcidos,
irisados, nos quais príncipes encantados habitavam com seus pajens formosos, vestidos de
damascos e veludos?
15
.
A seus olhos a fervilhante cidade de Paris deve mesmo ter se assemelhado a um
imenso labirinto de ruas e prédios cinzentos. Ainda levaria alguns anos para perceber a força
de seu encanto sobre pintores, poetas e todo tipo de artista. A pintora desejava mesmo era
conhecer a cidade alegre e festiva dos ateliers, dos salões de arte e das torres Eiffels tortas de
Delaunay. A cidade cinzenta que a decepcionou a princípio, sem castelos, sem príncipes,
onde viria a caminhar de maneira definitiva, onde encontraria seus sonhos, os mesmos que a
trariam de volta ao ponto de partida, porém, enriquecida por linhas, cores e uma nova
perspectiva.
Assim, em 3 de junho de 1920, atravessando mares, Tarsila embarcou para Paris
rumo à Academia Julien e, dali, para muitos outros sonhos e lugares. Ali começaria o
contorno de sua arte. “Paris, a verdadeira Paris, que me deixou impressões indeléveis, foi a
Paris de 1923”
16
.
Parece que Tarsila tinha uma sensibilidade extra. É possível. A pintora, bem criada,
com professores particulares e bons colégios, nascera em uma fazenda, a bem da verdade,
cercada de luxos e mimos, mas distante do burburinho da cidade e da vida cultural que esta
14
A descoberta foi feita por Paulo Prado. AMARAL, Tarsila do, em: AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São
Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 130.
15
Idem, ibidem, p. 38.
16
Idem, ibidem, p. 95.
16
poderia proporcionar. São Paulo, capital, ainda muito interiorana, não haveria de possibilitar
tampouco um contato real e produtivo com a cultura artística do país. Mas Tarsila não era
uma pessoa comum. Estava acostumada a se destacar nos estudos e a competir por tudo
aquilo que desejava conquistar, e não poderia ser de maneira diferente no que se referiria à
arte. Sua sensibilidade a deixaria receptiva a todas as tendências artísticas de seu tempo, apta
a escolher um bom caminho para trilhar. Percebeu no cubismo não um estilo passageiro, mas
algo que viria para dar mais consistência a tudo que a pintura havia conquistado, a tudo que
os artistas vanguardistas do início do século XX se propunham a pesquisar. Sua decisão a
colocou frente a frente com as mais perigosas e surpreendentes modernidades. Perigosas, na
medida em que, ao abraçar um estilo, corre-se o risco de cair num vazio de algo que não se
sustentará por muito tempo, surpreendente, pois muita resistência era encontrada por aqueles
que se diziam cubistas. Era preciso muita certeza para se manter neste caminho ainda
embaçado, inconsistente; não se pode prever realmente prever o futuro de tal empreitada.
Mas Tarsila parecia conhecer o caminho certo e as escolhas que a levariam onde
desejava chegar. Embarcando para Paris, decidida a encontrar seu espaço no mundo das
artes, a pintora paulista logo entra em contato com tudo que acontece na cidade onde a arte
está presente em cada esquina. “Mal sabia que a sedução de Paris estava toda na vida intensa,
rica de emoções e prazeres estéticos; mal sabia que seus prédios cinzentos e tristes abrigavam
celebridades mundiais”
17
, mas, percebeu, ali também estava um caminho que apontava para o
seu futuro.
Aluna aplicada de Léger, de quem absorveu grande parte do estilo, da técnica e
principalmente do espírito, Tarsila do Amaral logo se identificou com a arte modernista de
seu professor. Pesado, denso, o trabalho de Léger se propunha a conjugar ser humano e
máquina, refletindo o movimento e a solidez das máquinas. Num século marcado pelas
descobertas mecânicas, a arte de Léger parecia respirar o seu próprio tempo, traduzindo os
anseios da sociedade num modernismo que iria se firmar solidamente, como sua pintura.
Conheceu Picasso, que nesta época alcançara uma perceptível maturidade em
relação à sua arte e reconheceu prontamente nele um mestre, alguém cujas palavras valia a
pena registrar na memória. Fonte de um saber construído com firmeza, galgando espaços e
ganhando o mundo. Em uma de suas crônicas conta:
Picasso me recebeu com a expansão alegre da sua raça, compreendeu logo que está falando
com uma principiante de boa vontade e diz sobre a nova corrente pictórica meia dúzia de
palavras, só alguns meses depois assimiladas
18
.
17
Idem., ibidem.
17
Assim como o pintor cubista, Tarsila desejava também prosseguir em sua arte: passo
a passo, uma pincelada após a outra. Devagar, mas solidamente.
Após anos de estudo, algumas pinturas modernistas, amigos, festas e principalmente
muito conhecimento artístico, o tipo de aprendizado que jamais conseguiria em São Paulo,
Tarsila volta para o Brasil. Mas sua arte e sua personalidade já não são as mesmas de quando
saiu. Está mais segura de si e de sua arte e sabe, intuitivamente, o caminho que deve seguir.
“Mas a verdade é que considero vocês todos uns caipiras em Paris. Vocês se parisianizaram
na epiderme”
19
, avisa Mário em uma carta para o casal Tarsiwald em novembro de 1923. Era
verdade, tão longe chegara, para encontrar a si mesma, e prodigamente voltar às terras de
onde partira.
Assim, trouxe de Paris em sua bagagem um marco de seu tempo de descobertas na
cidade onde tudo acontecia.
Entre os quadros da minha coleção de pintores modernos, a Torre Eiffel de Robert
Delaunay é o mais discutido, o que mais aviva a curiosidade, o que provoca entre leigos
discussões de cara feia, o que fornece temas para a gente de palavra preguiçosa e o que se
impõe pelas grandes dimensões, pela execução dentro dos moldes cubistas, pela
agressividade da composição.
20
Representante bidimensional do movimento modernista em suas linhas tortas, em suas cores,
a torre de Delaunay, pintada em 1911, “tela turbilhonante”, não a deixaria se esquecer desses
tempos e lugares. “A Torre Eiffel é um símbolo; está para Paris como o Pão de Açúcar para o
Rio de Janeiro ou a Ponte dos Suspiros para Veneza”
21
. Seria também um símbolo de
modernismo, de seu olhar vanguardista para a arte e para seu próprio estilo de vida. Um
prenúncio de tudo que viria a construir.
E, muitos anos depois desta aquisição, a pintora e cronista parece se referir a seu
próprio trabalho quando fala sobre Delaunay: “Suas tintas, antes frias e neutras, hoje cantam
na alegria das cores limpas e sadias. [...] a pintura para ele deve se resumir em cores”
22
. Pode
se dizer o mesmo, quem sabe, da pintora paulista - a criadora de sólidas imagens e de torres -,
estas, porém, bem diferentes daquelas criadas por Eiffel. As torres de Tarsila são pequeninas,
simples e coloridas e ladeiam igrejinhas de cidades de interior.
18
Idem, ibidem.
19
Carta de Mário de Andrade em: AMARAL l, Aracy (org). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p. 79.
20
AMARAL, Tarsila do. Delaunay e a Torre Eiffel em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de
Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 84.
21
Idem, ibidem.
22
Idem, ibidem.
18
As Margaridas de Mário de Andrade
“Vieram me entregar em casa, na Rua Vitória, margaridas sem fim”, lembra a artista,
“o entregador disse-me que fora um moço que comprara todas que encontrara na feira do
19
Arouche, e tive um trabalho imenso para encontrar vasos para todas”
23
. Era um presente de
Mário de Andrade - margaridas de amizade, delicadas pétalas, delicado presente. Flores para
sua eterna inspiradora, pois no centro de tudo sempre estaria Tarsila, a encantar com palavras
e gestos de aristocrata cheia de simplicidade.
Margaridas, não eram rosas, tampouco orquídeas ou lírios. Eram apenas margaridas.
Representantes fugazes do terno sentimento de amizade, simples como flores do campo,
delicadas como as flores do ipê. Sem, no entanto, terem o perfume do jasmim, ou da dama da
noite. Bromélias não teriam nenhuma poesia, girassóis não poderiam ser delicados, cravos
jamais seriam adequados para alguém como Tarsila, tão cheia de vida. Margaridas seriam
perfeitas.
A alegria do presente gerou uma obra. Vindo de Tarsila, esta obra somente poderia
ser composta de cores. Volume sem fio, desenho sem traço. Colorido, empastelado de tinta, o
quadro em que Tarsila retrata as margaridas que recebeu, registra não somente um momento,
o presente carinhosamente oferecido, mas também a sua técnica numa época anterior ao
Modernismo. Antes de seu olhar geometrizante, das imagens construídas ou das imagens
sonhadas. O estilo das cores rosáceas de Manacá, das imagens fantásticas retiradas a fórceps
de seu subconsciente, das pinceladas ralas e lisas como um papel recortado, ainda estavam
por vir. Ainda era cedo, cedo porque era dia, cedo porque ainda não era modernismo, cedo,
muito cedo, pois ainda era uma procura, que terminaria em descoberta. Esta pintura apresenta
um empastelamento que não se repetiria em muitas de suas futuras obras. Cores em profusão,
volumes, pinceladas gestuais, não se antecipava ainda a futura arte de Tarsila. Viria o tempo
em que preencheria a tela de pinceladas sem volume, de imagens pesadas e delineadas, quase
recortadas sobre a superfície de linho.
Flores nas paredes, impressas sobre o papel, flores sobre o chão, verdadeiras, em
vasos coloridos, flores e cores por todo o lado. Um perfume que preenche a tela, que não se
pode sentir, mas se pressente, pois o olhar do espectador pode antever o perfume que exala
da cena. Uma cena de interior, registro de um local onde alguém, ausente, deixa rastros de
sua passagem. Ali esteve uma pessoa cuja presença, tão forte e permanente, mereceu um
registro. Um tecido desleixadamente caído, escorregando sobre o espaldar de uma cadeira
antiga, uma paleta esquecida sobre a mesa, tintas secando, todos esses elementos aguardam a
volta da presença ausente. “As flores passam então a compor uma espécie de auto-retrato de
corpo ausente, em que elas se manifestam em diferentes estados: estampa decorativa, flores
23
AMARAL, Tarsila do. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 69.
20
naturais e tonalidades de pigmentos na paleta”
24
. Objetos, gestos, um vazio, um momento,
uma espera, alguém, uma presença.
Mário via em Tarsila um exemplo de mulher, um modelo de perfeição: “revi toda a
sua feminilidade, toda a sua beleza e o teu talento. E me ponho novamente a ser feliz”
25
. Mas
Mário de Andrade era aquela figura pacata, o intelectual do grupo modernista de São Paulo.
Ao contrário do outro Andrade, Oswald, que tinha talento para revoluções, Mário tinha alma
de poeta, sonhos de poeta e gentilezas de poeta. Era realmente um mestre, como um sábio
que vive isolado, na companhia de seus livros, “não conhecia quase ninguém, mas tinha lido
tudo, ao contrário de Oswald, que não tinha lido quase nada, mas conhecia todo o mundo”
26
.
Conta Anita, relembrando a Semana de Arte Moderna: “Mário não tinha voz para empolgar
as massas. Sua voz desaparecia no barulho das vaias e gritaria”
27
. Não fora mesmo talhado
para multidões. Sua polêmica estava não naquilo que falava, mas no que escrevia: “a pintora
não esquece sua perplexidade diante da Paulicéia Desvairada, de Mário... Era o primeiro
livro modernista que lia, não teoria apenas, mas já uma tentativa avançada”
28
.
Entretanto, o foco desta obra não parece ser o buquê de flores brancas as
margaridas de presente esta tela parece lidar com a presença de alguém que está fora, com
seu rastro, com o registro de sua passagem por este espaço repleto de cores. A ausência de
alguém que deixou uma paleta com tintas ainda úmidas sobre a mesa, da ausência dessa
artista, que pode ou não ser a própria Tarsila. De vasos azuis para flores amarelas, de cores
complementares no ambiente. De uma intimidade. De uma amizade. De uma personalidade
doce e suave, merecedora de flores em profusão.
Fios, Linhas, Desenho e Pintura
Sei que te modernizas cada vez mais. Contou-me o Oswald que és
agora amiga de Lhote e Juan Gris... Bravo! Mas não te esqueças
que ser modernista não implica em esquecimento dos amigos!
29
24
MICELI, S. As Margaridas de Mário de Andrade. Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral. Disponível em
http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm. Acessado em 05 jan. 2010.
25
ANDRADE, Mário. Em: AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2001. p. 74.
26
MILLIET, Sérgio. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003. p. 73.
27
MALFATTI, Anita. Apud AMARAL, Aracy. Arte Moderna na Semana de 22. São Paulo: Ed. 34, p. 205.
28
AMARAL, Tarsila do. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003. p.
67.
21
Mário de Andrade
Tarsila do Amaral entrou em contato com o cubismo somente no Brasil através de
seus amigos, mas, quando retornou a Paris em 1923, “o ano [...] mais importante da minha
carreira artística”
30
teve oportunidade de estudar pintura com grandes mestres. Aluna de
André Lhote, Fernand Léger e de Albert Gleizes, de cada um deles guardou ensinamentos.
Aplicou-os em telas modernas, com muitas imagens esquematizadas; muitos geometrismos
em paisagens, figuras humanas, animais e máquinas.
A artista percebia no trabalho de Lothe com suas composições vigorosas a força de
seu contorno:
O desenho de Lothe, admirável pela solidez, é inspirado em Michelângelo: nada de linhas
dúbias. As curvas e retas se sucedem bem definidas para serem depois ligadas entre si numa
passagem imperceptível.
31
escreveu em uma crônica de 1936. Se esta passagem pode parecer suave e imperceptível,
para a aluna pintora, a influência não foi pouca. Pois, após algum tempo de estudos, “no
trabalho com Lhote, o desenho-registro rápido se altera um pouco, seja na valorização da
linha ou no evidente desejo do mestre de imprimir vigor à suavidade de seu traço”
(AMARAL, A., 2003, p. 103), ainda que posteriormente traria uma fluidez e delicadeza aos
seus traços, talvez encontrando nesta atitude o equilíbrio desejado. E aprendeu que “o ritmo
das artes plásticas é a repetição de linhas na mesma direção. Do ritmo vem a solidez, o vigor”
32
. E de solidez a artista entendia, pois suas paisagens irreais trazem sempre o aspecto de
pequenos balões inflados, árvores de copa volumosa, que não se curvam ao vento.
Fernand Léger também lhe deu algumas lições neste ano de 1923. A pintora o
admirava como artista, intransigente nos seus pontos de vista, coerente consigo mesmo
desde o início de sua carreira voltada para a arte nova”
33
. A Negra, feito em Paris e admirado
por Léger pode ser um exemplo. Não traçou fios, mas delimitou as áreas de cor como se
assim tivesse feito. Um traço após o outro. Organizado, racional. Como num desenho
preenchido por cores. Segundo seu mestre Léger,
Um quadro organizado, orquestrado como uma partitura, tem necessidades geométricas
absolutamente semelhantes a toda a criação objetiva humana (realização industrial ou
29
Carta de Mário de Andrade datada de 20 de maio de 1923 em: AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário de
Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, p. 64.
30
AMARAL, Tarsila do. Confissão Geral, em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do
Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 728.
31
Idem. A Escola de Lhote, em: AMARAL, Aracy. Tarsila Cronista. São Paulo: Edusp, 2001, p. 55.
32
Idem. Ibidem.
33
AMARAL, Tarsila do. Confissão Geral, em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do
Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 728.
22
comercial). o peso dos volumes, as relações das linhas, o equilíbrios das cores. Tudo
isso necessita de uma ordem absoluta. (LÉGER, 1989, p. 54/55).
Albert Gleizes, “cujos quadros nessa época pela ausência total de assunto poderiam
ser chamados de abstracionistas”, a quem a pintora chamava de pontífice do cubismo, foi
outro artista que lhe ensinou sobre ordem e geometria. “Fiz parte de seu grupo de alunos e
notei que trabalhávamos humildemente, obedecendo às leis do movimento para para as quais
ele achara uma fórmula plástica como base para a organização de um quadro”
34
, constataria
Tarsila anos depois em uma crônica. Leis do equilíbrio, proporção e dinamismo: estas eram
lições preciosas para uma modernista iniciante.
Assim como Lhote, Léger e Gleizes, também o poeta Blaise Cendrars foi, em parte,
seu mestre, mesmo sem ser pintor, ensinou a Tarsila sobre o mundo moderno. Em sua
conferência-exposição sobre As Tendências Gerais da Estética Contemporânea no
Conservatório Dramático e Musical em São Paulo, Cendrars exaltava os aspectos
geometrizantes da paisagem e dos elementos da vida moderna:
Para começar a Paisagem. As estradas, as vias férreas, os canais, as linhas elétricas de alta
tensão, as tubulações de água, as pontes, os túneis, todas essas linhas retas e essas curvas
que dominam a paisagem contemporânea lhe impõe uma geometria grandiosa”.
35
Tarsila pinta, mas parece desenhar os contornos de suas imagens, geométricas,
pesadas e compactas, com rasgos de pensamento matemático, quase como um engenheiro
que constrói uma casa. Construir, com linhas retas, curvas, sempre traçadas com cuidado e
precisão. “Assim, o traço se desenvolve numa linha que flui e vai num ritmo suave
construindo um objeto, ao mesmo tempo em que ocupa e organiza a superfície do papel”
(ZÍLIO, 1982, p. 82). Como a residência moderna de Warchavchik, que “ergue-se, na
tranquilidade das linhas verticais e horizontais”
36
. O arquiteto e sua casa modernista,
causando surpresa e admiração em São Paulo: [...] e, dez anos atrás, essa mesma casa de
linhas puras e simples era o assunto do dia”
37
. Ou como Le Corbusier e o projeto do edifício
do Ministério da Educação e Cultura, o Palácio Capanema
38
, que deixou de herança quando
esteve aqui no Brasil. A artista o conheceu pessoalmente em 1929 e afirmava que o arquiteto
34
Idem. Cubismo Místico. Ibidem, p. 69.
35
CENDRARS, Blaise. IX. Aspectos Novos e Novas Formas Plásticas em: EULÁLIO, Alexandre. A Aventura Brasileira de
Blaise Cendrars. São Paulo: Edusp : Fapesp, 2001, p. 141.
36
AMARAL, Tarsila do. Gregório Warchavchik, em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de
Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 170.
37
Idem. Ibidem. Nesta crônica Tarsila do Amaral também se refere à casa modernista que foi aberta para o público em 1930
com obras da artista e de outros modernistas na Rua Itápolis e que foi vista por trinta mil pessoas.
38
Em 1937, com Oscar Niemayer e Lúcio Costa. AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2001, p. 354.
23
“em palestra, muitas vezes falou de seus planos ousados de remodelação de cidades, puzzles,
dóceis para a vontade deste homem mágico”
39
.
Parece ficar claro, entretanto, que o segredo da ordem e da solidez foi compreendido
pela artista, “contornos nítidos, dando a impressão perfeita da distância que separa um objeto
do outro”
40
, mas desejava mesmo era uma ordem desordenada e uma robustez frágil como o
vento. Aprendera e aplicara em seus quadros de casas, de estradas e morros. Assim como de
Léger guardou o segredo de construir trens e estradas de ferro, ainda que coloridos e infantis,
longe dos tons metálicos das pesadas locomotivas de seu mestre. Sim, certamente Tarsila
aprendeu tudo sobre ordem e equilíbrio, divisão do espaço e racionalidade, entretanto, não
desejava passar para suas telas algo que não estava dentro dela, precisava também do sonho,
das cores caipiras, da aventura de enxergar o mundo com olhos de criança. Precisava criar
mostros também, e monstros não se originam na ordem, mas a pintora tinha percepção para
encontrar o seu equilíbrio dentro de toda esta ordenação.
Varchavichic, Le Corbusier. E Tarsila do Amaral. Frágil solidez modernista em forma
de casas, cidades, carros, trens, navios e estradas de ferro. Mas também árvores, morros, rios,
estranhos animais, outros nem tão estranhos, negras, pescadores, crianças e anjos. Talvez seja
esta a razão de tantas casas que pintou. Pensava em criar uma cidade, um “presépio
brasileiro, na confusão deliciosa de casinhas brancas, semeadas no verde alegre das árvores
gordas”
41
, entretanto, não era arquiteta, mas sua alma lhe dizia para levantar sonhos do chão e
construí-los tão maciços quanto balões de gás. Sonhava talvez com um mundo colorido, farto
de fantasias, com anjos vivendo em vilarejos.
Retratos e Cartas
Sei que trabalhas muito. Que fazes. Manda-me um desenho teu.
Queres? Será uma correspondência originalíssima.
Tu com desenhos, eu com poemas.
42
39
AMARAL, Tarsila do. De Joseph Monier a Le Corbusier, em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros
Escritos de Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 113.
40
Idem. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p.
150.
41
Idem. Cidades Brasileiras em: BRANDINI, Laura Taddei. (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral. São
Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 306.
42
Carta de Mário de Andrade a Tarsila, datada de 20 de maio de 1923 em: AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário
de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p. 64.
24
Mário de Andrade
Tarsila pintou em sua carreira vários retratos. Retratos de amigos, de pessoas da
família, personagens ilustres e também de políticos, mas alguns trazem a marca da afeição,
são retratos de pessoas queridas. Uns são minuciosos, outros tensos de cores, mas quase
sempre significativos; olhos que se voltam para quem os retrata, alguns rostos singulares,
outros rostos comuns. Olhares fugidios, outros penetrantes, retratos que guardam em si a
memória de um instante de interação, de percepção, de convívio. Olhares que falam e
parecem expressar algo que não precisa ser dito em voz alta, um breve momento de contato,
um fluido instante de vida de uma imagem enclausurada, traçada por linhas que se tocam e se
entrelaçam na superfície lisa de um espaço limitado, finito, mas quase infinito em
sentimento.
Cartas são como retratos, ainda que não tragam cores impressas, criam imagens
coloridas na mente de quem as recebe. Tal qual um desenho composto por letras, cujo
conteúdo conta um segredo, uma história, as cartas abrem o coração. Assim como seus
retratos traçados em suas telas, Tarsila do Amaral também desenhou cartas. Num tempo em
que não havia tantas formas de comunicação como nos dias de hoje as cartas ocupavam um
lugar importante na vida das pessoas e eram sempre esperadas com ansiedade: “Esta é a
terceira carta que te escrevo, ficará ainda sem resposta?
43
De Mário de Andrade, seu amigo e admirador eterno, com quem manteve longa
amizade e farta correspondência, um paulista não muito desvairado, tímido até, mas de muita
relevância para alguns dos importantes movimentos artísticos de São Paulo, Tarsila fez um
retrato em 22, um óleo sobre tela que ainda não apresenta as características de um desenho:
áreas coloridas fluidas, não tão definidas, “pincelada em staccato, breve, rápida, nervosa”
(AMARAL, A., 2003, p. 68). Este retrato colorido, feito com uma certa precisão de detalhes,
demonstra a preocupação de registrar as feições do modelo e deixa clara a intenção da artista
em captar minúcias do rosto do retratado: barba rala, marcada apenas, mancha verde e azul
numa face rosada, sombras sob uma grande testa iluminada. Neste quadro o tratamento da
cor - com sombras em tons frios - ressalta os brilhos que refletem em seu rosto e que se
perdem no preto infinito de seu terno austero. E Mário, “poeta amável, músico, crítico arguto
e sincero, franco sem ser ríspido, - numa palavra - esteta, profundamente esteta, Mário é
43
Idem, Ibidem.
25
modesto como D. Pedro II e estudioso como Padre Vieira”
44
, foi retratado por Tarsila em sua
imensa ânsia de saber, olhar infinito por trás dos óculos de aro fino, buscando algo que está
além. Um quadro com toques de Impressionismo, pois o Modernismo viria depois. Sério,
comedido, fiel amigo e admirador eterno, Tarsila o retratou como via, mas entre as tintas,
pintou também sua saudade respeitosa. “Adeus, beijo o teu belo espírito”
45
, finalizaria Tarsila
em uma carta para o poeta.
Semelhante em tons e forma ao retrato de Mário, um dos retratos de Oswald de
Andrade data do mesmo ano. Amiga de muitos escritores modernistas, a jovem Tarsila viu-se
ligada à literatura por conta também de Oswald de Andrade, que, mais tarde, se tornaria seu
segundo marido. Para a pintora “Oswald era engraçado!”
46
. Era também autor de alguns
romances modernos e futuros antropofágicos discursos. O mesmo rosto, porém, dois olhares,
dois retratos em dois momentos distintos: o quadro datado de 1922, executado no mesmo ano
do retrato de Mário de Andrade, mostra um trabalho mais gestual, onde cores
complementares definem os tons escuros do quadro. Tal qual a pintura de Mário, também um
verde complementar marca a barba rala de Oswald. As mesmas soluções aproximam a
construção dos dois quadros, com forte tendência impressionista, como ressalta Miceli:
Os retratos a óleo de Mário e Oswald desse ano se valem de procedimentos semelhantes de
composição: uma paleta de roxos, azuis e verdes em contraste com o rosado esbranquiçado
no rosto e no colarinho; [...] pinceladas nervosas que por vezes produzem o efeito do
colorido em aquarela, sobretudo na imagem de Oswald.
47
Já a obra posterior se aproxima do quadro de Sérgio Milliet, feito inclusive no mesmo
ano, em 1923. Esta pintura apresenta um resultado mais cubista: o rosto do retratado se
destaca sobre um fundo de luzes azuis, subdividido, quase um mosaico. Conta Mennoti Del
Picchia que todos se apaixonaram por Tarsila, menos ele: “todos ficaram atraídos pela
presença envolvente, o que causava em Oswald um ciúme terrível, a ponto de nos
bombardear com bilhetinhos”
48
. O mais entusiasmado de todos era certamente Oswald, que
escrevia versos para a pintora em tom brincalhão, mas sinceros em seu conteúdo:
[...] Tarsila, bela Tarsila
Não vá entornar o caldo
44
PICCHIA, Menotti Del. Crônica Social: Cartas a Chrispim IX – Mário Moraes de Andrade in: Barreirinha, Yoshie
Sakiyama. O Gedeão do Modernismo: 1920-22. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, p. 174.
45
Carta de Tarsila para Mário de Andrade, escrita a bordo do Lutetia, quando viajava para Paris, datada de 20 de novembro
de 1922. Em: AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2001, p. 52.
46
AMARAL, Tarsila do, apud Amaral. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 168.
47
MICELI, S. Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral. Disponível em:
http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm. Acessado em: 05 jan. 2010.
48
PICCHIA, Menotti Del, apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p.
77.
26
Não perca tempo não perca
Case-se logo com o
Oswaldo
49
Casaram-se, o que ocorreu em 1926, mas antes disso, fizeram muitas viagens,
algumas juntos e outras separados, o que levou Oswald a escrever “mundo horrível sem ti”.
A “mais bela correspondência do casal Tarsiwald dá-se precisamente na separação de fins de
24, embora ela seja breve, bem como no ano de 1925” (AMARAL, A., 2003, p. 171).
Sérgio Milliet seria também retratado pela pintora, conta ele, que a conheceu em
1923, época em que estudava cubismo em Paris: “Tarsila estava na fase cubista, fase do
Retrato Azul, o meu retrato [...] e vejo-me meio adolescente, algo melancólico”
50
. Era um
retrato muito azul, recortado como uma obra cubista, tracejado, dividido, essencialmente
racional. O Retrato Azul “caracteriza o momento de transição entre o impressionismo que ela
abandonara, e o cubismo em que se demoraria demasiado, mas teria uma importância
decisiva em sua obra”
51
, analisou o retratado anos depois. Como um desenho, racional, mas
que, após um olhar mais demorado, se revela sentimental.
Também se retratou, não apenas uma, mas várias vezes. Tinha consciência de sua
figura, bela e atraente para os olhares da época. Numa tela onde seu rosto parecia flutuar, um
pouco de Brancusi e de Tarsila, sua imagem surge sobre o nada: oval emoldurada por seus
enormes brincos de pingente. Capa do catálogo da exposição na Galerie Percier, o retrato
lembra uma
efígie enigmática da artista, feito na cola ovóide das musas adormecidas de Brancusi [...]
silente e misteriosa, à Josephine Baker. Um retrato-síntese da sintonia com o que havia de
mais avançado em matéria de identidade feminina, invenção formal e consumo de elite.
52
Sendo este, cópia do retrato de um outro, absolutamente idêntico, pintado dois anos antes:
“nessa repetição do auto-retrato está também implícito certo narcisismo, um 'se querer bem'
que também é característico de Tarsila” (AMARAL, A., 2003, p. 259). Perfeito em seu
contorno, este trabalho se distanciava em tema e forma das telas da fase Pau-Brasil expostas
na Galerie Percier em Paris. Mas, entre brincos, com ou sem manteau vermelho, sua figura
foi admirada em Paris. “Uma certa noite, no Ballet des Champs Elysées, toda a platéia se
49
ANDRADE, Oswald, apud FONSECA, Maria Augusta. Oswald de Andrade: Bibliografia. São Paulo: Globo, 2007, p.
164, 165.
50
MILLIET, Sérgio, apud AMARAL, Aracy, Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 100.
51
Idem. P. 454.
52
MICELI, S. Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral. Disponível em:
http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm. Acessado em 05 jan. 2010.
27
voltou para vê-la entrar em seu camarote”
53
, comentou anos depois Sérgio Milliet. Ainda se
lembraria de um fato curioso: conversando sobre os velhos tempos com Legér este lhe
perguntou: ”e que fim levou aquela linda Tarsila?
54
.
Posteriormente, estaria mais uma vez próxima das letras pela convivência com Luís
Martins, a quem certamente influenciou, uma vez que o escritor acabou por se tornar crítico
de arte. Conviveu com o escritor, entre Rio de Janeiro e São Paulo durante 18 anos. Dele
pintou três retratos. Ainda apresentava a mesma personalidade marcante, mas sua pintura
havia se modificado de maneira definitiva ao longo dos anos. Muitas mudanças aconteceram
também em sua vida pessoal no final da década de 20. Após a queda da bolsa em 1929, a
perda da Fazenda Teresa do Alto e a separação de Oswald de Andrade a obra de Tarsila
parecer sofrer também um retrocesso. Nestes anos, sua pincelada, quase desenhada no
passado, se torna mais solta, é um tempo de telas inacabadas, que muitos anos depois
seriam retomadas. Aracy Amaral ressalta em seu livro a técnica próxima a um pontilhismo
no retrato de Luis Martins, feito em 1936, que parece diferir de outros tantos do passado em
técnica e até mesmo na pose do modelo, mais frontal, cujo braço cria um ângulo com a
estante ao seu lado. Já o seu outro retrato, com o mesmo nome, que possivelmente levou
alguns anos para ser terminado, de 1933 a 1937, a pincelada de Tarsila parece desenhar como
um pastel oleoso, riscando brilhos na camisa, na parede ao fundo e na estante, agora repleta
de livros. Um terceiro ainda seria feito, em tons de azul, escuro e melancólico, onde o
retratado fuma um cachimbo olhando para o espaço além da tela, mas, em nada se aproxima
do Retrato Azul de Milliet. Tarsila e Luís Martins trocaram muitas cartas e a artista terminava
as suas de maneira bastante emotiva: “Adeus. Aí vai meu coração cheio de saudades. Truly
Olhares e sorrisos. Retratos. Muitos concordam que é uma modalidade artística de
pouco valor, geralmente fruto de um contrato. Segundo Micelli, "retratos são imagens
negociadas entre os artistas e os retratados”
55
. Certamente, não terão jamais o valor de
trabalho de criação artística espontânea, sem outras questões atreladas. Mas alguns de seus
retratos podem apresentar um instantâneo de sua lembrança. Nada mais próximo a um retrato
de Tarsila que seu quadro A Caipirinha, brincando com bonecas em frente à casa da fazenda.
Ainda que não seja um dos melhores trabalhos da artista, é tão cubista quanto seus sonhos,
mais próximo de sua imagem que seu retrato flutuante. E muitos dos retratos feitos por
Tarsila também descortinam a alma daqueles que conheceu. Alguns apaixonados, outros
53
MILLIET, Sérgio, apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 100.
54
Idem, ibidem.
55
MICELI, S.. A Imagem Negociada. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
28
respeitosos admiradores. Mas todos amigos. Mantê-los pela vida toda é uma arte e esta
Tarsila também praticava.
DESCOBERTAS, TRAÇOS E FANTASIA
Pau-Brasil
Desbravando os mares poeirentos de Minas, ia numa caravela mecânica de muitas
rodas, um grupo de artistas paulistas. Jovens, ruidosos e felizes, os amigos saíram a
esquadrinhar as cidades antigas com o olhar de quem deseja encontrar um novo tempo e uma
29
nova realidade. Seria um momento de descobertas: de terras até então desconhecidas, de
sonhos prestes a serem construídos e de idéias que mudariam a arte:
Seguimos nosso caminho por este mar de longo
Até a oitava da Páscoa
Topamos aves
E houvemos vista de terra
56
Assim, através de influências diversas, como numa viagem para conquistar terras
selvagens recém descobertas, tal como se estivessem navegando na companhia de Pedro
Álvares Cabral ou Vaz de Caminha, também por novos caminhos a arte de Tarsila do Amaral
foi se aventurando. Suavemente, descobrindo outros horizontes - sutil deslizar entre a
realidade e o sonho. Vez por outra, um abrupto sacolejar, como uma tempestade a colher com
violência uma indefesa caravela. E com baús repletos de esboços e a cabeça cheia de idéias,
assim voltou Tarsila das Minas Gerais, como uma conquistadora. E seus tantos desenhos
feitos a nanquim, muitos, alguns a rechear livros de poesias, transbordavam das páginas
vazias de seu caderno de desenho assim como as imagens em sua mente, que serviriam mais
tarde para criar inúmeras telas. Ouro negro em fios traçados a nanquim. E, ainda sem o
preenchimento das cores, seus desenhos foram ganhando espaço, não em seus rascunhos
de viagem, mas em sua imaginação. Da mente que criaria contornos de negras trabalhando,
socando pilão, de caminhos entre arbustos e casas, vilarejos sobre morros, casas agrupadas
em ruas sem início ou fim, linhas soltas, sairiam também muitas cores e muitos tons de
igrejas antigas, de casas coloniais, de ruas de pedras desgastadas, de bandeirolas de
quermesse, de praças de interior. Porém, nenhum tom como o vermelho pau-brasil. E suas
cores, por estes mares de Minas, foram também avançando, quase sem rumo, a encontrar
novos horizontes, colonizando os vazios das telas.
E Tarsila do Amaral, assim como Oswald de Andrade, trouxe em sua bagagem a
brasa quente de um acontecimento que estava prestes a acontecer. Voltou trazendo também
Pau-Brasil, porém não a cor, nem a árvore, mas o movimento. O tom rubro da madeira, o
pau-brasil, a árvore nascida na terra que leva seu nome, que tem em seu interior o tom da cor
do sangue, esta, Tarsila por não encontrou e, portanto, não pôde registrar. Trouxe contudo,
o vermelho-revolução, o carmim da vibração de uma mudança em sua paleta.
A verdura no azul Klaxon
Cortada
Sobre a poeira vermelha
57
56
ANDRADE, Oswald. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, p. 80.
57
ANDRADE, Oswald. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, 123.
30
Assim, carregou para casa todas as cores que pelas cidades mineiras um dia viu,
aquelas que mais tarde expressariam seus pensamentos e sua certeza de que havia um lugar
onde o Brasil era mais Brasil, pelo menos a seus olhos:
[...] senti um deslumbramento diante das decorações populares das casas de moradia de São
João Del Rei, Tiradentes, Mariana, Congonhas do Campo, Sabará, Ouro Preto e outras
pequenas cidades de Minas, cheias de poesia popular. Retorno à tradição, à simplicidade.
58
Seriam cores que delimitariam formas diversas prontas a saltar da superfície plana da
tela, a marcar os espaços e os limites destas mesmas formas geometrizadas. “Azul puríssimo,
rosa violáceo, amarelo-vivo, verde-cantante, tudo em gradações mais ou menos fortes”
59
, as
cores estavam em seus olhos, o sempre presente e desconcertante colorido de Tarsila, a tornar
vivas de magia as imagens de suas pinturas. Cores contrastantes em uma tela, em outra,
rosa-bebê misturado ao mais puro azul, muitos verdes em plantas e pastos.
“Se alguma coisa eu tenho de bom na minha arte, é a sua brasilidade espontânea de
1924 para cá, isto é, da fase que eu chamo Pau-Brasil e, ultimamente da fase Antropofágica”,
declarou a artista em uma entrevista para a Revista Crítica, do Rio de Janeiro, em 1929.
Se Trolyr e Volor, como se chamavam Tarsila e Oswald na intimidade, encontraram novos
mundos, estes eram feitos de conceitos intencionalmente revolucionários: um movimento em
vermelho como o sangue que fervia nas veias dos modernistas. Uma mudança brusca ia
sendo delineada neste momento, um verdadeiro rastro de pólvora, que continha em si mesmo
uma larga visão de futuro. Um futuro cheio de devorantes criações, ironias cortantes e
trocadilhos rasgados, um manifesto. Num barco que percorria mares bravios com a certeza de
chegar ao porto, ainda que fosse num local imaginário, poeirento, em uma cidade que nem
mesmo ficava perto do oceano. Ou um porto fluvial, numa cidade capital, sem espaços para a
arte moderna, passadista como ela só, mas que abrigaria modernistas desbravadores.
E a arte de fantasia de Tarsila a levaria direto ao mar profundo de sua consciência.
Um mar verde e amarelo, e tão vermelho quanto a cor do Pau-Brasil.
58
Tarsila escreveu sobre sua viagem na Revista RASM (Revista Anual do Salão de Maio), São Paulo, 1939, em: AMARAL,
Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo, Ed. 34, Edusp, 2003, p. 315.
59
AMARAL, Tarsila do, em: BRANDINIi, Laura Taddei. Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral. São Paulo:
Editora Unicamp, 2008, p. 720.
31
O Poeta Sonhador e a Pintora Modernista Viajante
Blaise Cendrars, poeta francês, apaixonado por estas terras, esteve no Brasil diversas
vezes. Algumas, pode-se dizer, fisicamente, como nos anos de 1924 e 1926, 1927 e 1928. E
outras, possivelmente em sonhos, que era um excelente contador de estórias e não
registros de sua vinda, onde teria estado para visitar as terras compradas na Amazônia em
32
1934
60
. Por lá, em seus relatos - poeta que era - os navios ficavam presos em galhos de
árvores; e aqui, mais ao sul, as palmeiras eram finas como seus pulsos, porque Cendrars
“escreve como fala, em longos períodos, num desdobramento de imaginação inesgotável”
61
.
Amigo de nossos modernistas ilustres e outros nem tanto, Cendrars veio a esta sua
segunda pátria espiritual, maneira carinhosa como se referia ao Brasil, a convite de Paulo
Prado em 1924. Chegando aqui em terras paulistas, arranjaram-lhe logo um serviço, pois
parece que sua situação financeira naquele momento não era das melhores. E assim,
agendaram-lhe uma palestra sobre a Moderna Poesia Francesa, no Conservatório Dramático
Musical de São Paulo, à qual compareceram mais ou menos sessenta pessoas
62
.
Não parou por aí; conhecedor das artes como era, não lhe faltou outra oportunidade
para demonstrar seus conhecimentos. E desta vez seria uma Conferência-Exposição. Deveria
ser no Municipal, mas não foi. Acabou sendo também no Conservatório Dramático Musical
de São Paulo, mais uma vez. Ao salão compareceu um público selecionado: jornalistas,
políticos e intelectuais. Dizem que muitos prestavam atenção e alguns... sorriam. Certamente,
falar de arte numa cidade que confunde Modernismo e Futurismo, passadista ainda por cima,
não podia ser mesmo fácil. Parece, no entanto, que mesmo assim, foi um grande sucesso. Era
uma verdadeira aula de artes plásticas e estavam para demonstrar visualmente as palavras
de Cendrars: a Torre Eifel de Delaunay, três telas de Léger, uma de Gleizes e de Severini,
três de Segall e a mesma quantidade de obras de Tarsila, a modernista: Morro da Favela, São
Paulo e EFCB - Estrada de Ferro Central do Brasil. Pintada especialmente para esta
exposição-palestra, a obra fora feita em muito pouco tempo - apenas algumas semanas - o
que era realmente algo inédito e fugia aos hábitos da artista.
Blaise Cendrars, porém, não havia vindo apenas para dar uma palestra, mas para
conhecer o país sobre o qual ouvira muitas estórias curiosas em Paris, pelos olhos dos
amigos brasileiros. Tendências diferentes, provenientes de outras culturas que não a européia
estavam em alta no antigo continente e nada melhor que um país sul-americano ensolarado
para dar conta disso. E esses mesmos amigos acabaram por organizar uma animada excursão
pelas cidades do interior de Minas. Uma contradição, diria alguém
63
; afinal, parecia
realmente um absurdo levar um francês vanguardista para um passado tão antigo quanto o de
Minas. Mas assim foi, e no mês de abril, numa semana que era santa, viajaram para ver
60
AMARAL, Aracy. Tarsila Sua Obra e seu Tempo. São Paulo: Ed. 34, Edusp, 2003, p. 30.
61
AMARAL, Tarsila do. Apud AMARAL, Aracy. Ibidem, p. 437.
62
MORAIS, Rubem B. Apud EULÁLIO, Alexandre. A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars, 2001, p. 113.
63
“atitude paradoxal” - assim se referiria à viagem o escritor Brito Broca em: EULÁLIO, Alexandre. A Aventura Brasileira
de Blaise Cendrars, 2001, p. 449.
33
igrejas num lugar onde o tempo parou muito. E de trem, única maneira naquela época, de
se diminuir as longas distâncias do interior. Não era muito confortável, certamente, mas essa
precariedade também fazia coro com o tão desejado exotismo.
Assim, seguiu para os tempos da Inconfidência um grupo tão modernista quanto
animado, de máquina fotográfica em punho, e muitos, muitos cadernos e lápis para o registro
da aventura esta, depois, se desdobraria em pintura, verso e prosa. Composto por Oswald
de Andrade e Mário, também de Andrade, que, por sua vez, conhecedor daqueles
caminhos, tudo ia explicando ao estrangeiro. Ainda compondo o grupo, estavam Nonê, filho
de Oswald, Dona Olívia Guedes Penteado, Godofredo da Silva Telles e René Thiollier, além
da pintora e o poeta, certamente, que com tudo se entusiasmava. Quelle merveille!
Exclamava a todo o tempo, irritando Mário: “Cendrars está no 1.364.833º Quelle
merveille
64
, reclamaria aborrecido o autor de Paulicéia Desvairada.
A pintora viajante, desenhista foi: em cada parada, Tarsila sentava em uma pedra ou
algo que o valha para registrar uma paisagem, uma casa, uma igreja, um delicado desenho
feito em poucas e precisas linhas. E naqueles caminhos de estrada de ferro, via seus
mestres modernistas, Léger, Gleises, Lhote, completamente “impregnada de cubismo”
65
. Mas
seguia no mesmo espírito de Debret e Taunay, a ver com um olhar crítico e amoroso os
caminhos desta terra. Contraditórios sentimentos, que, antes de causar qualquer perturbação,
se complementavam em plena harmonia. Assim, seguia com o modernismo de Léger, a
brincar no passado barroco de Aleijadinho, com a vivacidade de um século XX.
Passavam pontes e rios. E o trem ia apitando, silenciosamente. Tal qual uma pintura
de Tarsila, pois EFCB deve ter sido uma das imagens desta viagem. Nesta obra da pintora
modernista se descortinam os tons de terra das montanhas de uma cidade do interior. Os
falsos coqueiros como balões inflados, verdes desde a raiz, volumes amarelados como papel
crepom, parecem flutuar sobre a terra desta paisagem interiorana. Em contrapartida, a pintura
apresenta também uma profusão de volumes cinzentos espalhados pela área da tela: uma
grande confusão de cinzas, modernidade aparentemente fugidia, mesclada ao caipirismo das
casinhas coloridas que sobem o morro e, de cima, imprensadas, tolhidas e tímidas,
observam o passar de faixas também cinzentas, mescladas aos tons de terra, como se
translúcidas fossem, a absorver o chão em seu corpo cinzento. Ameaçadoras presenças que
interferem na paisagem, que um dia foi bucólica, de casinhas cor de rosa, brancas, espaços
64
ANDRADE, Mário de. Apud Eulálio, Alexandre. Ibidem, p. 113.
65
AMARAL, Tarsila do. Ibidem, p.112.
34
preguiçosos de cores esmaecidas nos finais de tarde da roça. Volumes delicados: janelinhas
coloridas, pequenos retângulos sólidos que, não sabendo que são janelas, não mostram o seu
interior e, compactos, encerram o vazio que contém. Diria a pintora viajante
Senti um deslumbramento diante das decorações populares das casas de moradia de São
João Del Rei, Tiradentes, Mariana, Congonhas do Campo, Sabará, Ouro Preto, e outras
pequenas cidades de Minas, cheias de poesia popular.
66
E assim, São João Del Rei ficou para trás. Passavam morros, morrotes e rios, muito
verde, muito azul, muitas matas e muitas pontes também. E algumas palmeiras, altas,
espanando o céu. Palmeiras que tocavam as nuvens e tão finas eram, que pareciam pulsos de
poeta, pulsos de artista sonhador. Tinham quatro, não, três folhinhas no alto, sem volume,
sem meio-tom. Espalhadas na frente de uma casa de fazenda: comprido retângulo branco
com quadradinhos azuis, mais uma imagem mineira de fantasia, mais um brinquedo, largado
pelo caminho por alguma criança distraída. Pedaços recortados de cartolina, colados sobre o
verde-mata riscado a lápis. Contornos recheados de cor. E pela janela avança também o
tempo, que, neste caso, volta para trás.
E adiante ia o trenzinho.
Quase chegando a Tiradentes.
Como dizia Oswald de Andrade: quando se fazia uma ferrovia era preciso fazê-la
rápido, pois do contrário, as florestas tropicais arriscavam avançar sobre as clareiras
abertas”
67
. Exatamente como o trem da tela de Tarsila, aquele que ela retratou, que, num
segundo depois, desaparecera. Passou. E Mário de Andrade, que era a favor do
matavirgismo - em uma de suas cartas havia alertado nossa pintora modernista sobre os
caminhos férteis que poderia encontrar aqui por estas bandas, neste calor tropical, intitulado
Brasil. Chamando-a de volta para as terras de Cabral, posto que se encontrava em Paris,
gritaria em palavras escritas:
Vem para a mata-virgem , onde não arte negra, onde não também arroios gentis.
MATA VIRGEM
68
. Criei o matavirgismo. Sou matavirgista. Disso é que o mundo, a arte, o
Brasil e minha queridíssima Tarsila precisam.
69
Sim, Tarsila logo percebeu; era disso mesmo que ela precisava. Também desejava o
verde da mata virgem, o azul da montanha mineira, o rosa violeta do pôr-do-sol, o branco das
casas nos morros e o azul marinho dos quadradinhos, aqueles a que chamamos janelas.
66
AMARAL, Tarsila do. Apud Amaral, Aracy. Tarsila, sua Obra e seu Tempo. São Paulo: Ed. 34, Edusp, 2003. p. 149/150.
67
ANDRADE, Oswald de. Apud AMARAL, Aracy. Ibidem, p. 249.
68
Aqui foi mantida a grafia original de Mário de Andrade.
69
Carta de Mário de Andrade a Tarsila datada de outubro de 1923, em: AMARAL, Aracy. Correspondência - Mário de
Andrade e Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
35
E se foi a cidade de Mariana, sobre trilhos, entre golfadas de fumaça, meio
cinzenta, meio esbranquiçada. E assim, passando pela janela emoldurados, aqueles campos se
exibiam para a pintora viajante e apresentavam em sua velocidade modernista um sem-
número de motivos para suas telas. Ao longe, era possível avistar um touro, tal qual uma
paisagem. Talvez uma Paisagem com Touro. Parado a olhar o trem que passa, que passou,
que já vai longe, o touro branco, de longos chifres, surge como uma imagem real-imaginária.
Mais um brinquedo nas mãos do poeta e da viajante. E ali parado, estático, entre arbustos e
cactos, árvores diversas, neste pequeno pasto sem cercas, ao qual ele parece não pertencer, o
touro permanece, pintado, recortado, rara figura quase sem cor, neste universo de Tarsila.
Assim, de quadro em quadro, pelas curvas das montanhas semicirculares, verdes,
típicas de uma paisagem da pintora desenhista modernista viajante, daquelas que se podia
avistar pela janela do apressado trem mineiro, o grupo chegou a Congonhas do Campo.
Cendrars, o famoso poeta ferido em uma batalha - mutilado, pois lhe faltava o braço
direito que perdera na Primeira Guerra Mundial - se encantou pelas obras de Aleijadinho, o
escultor, que não enfrentara nenhuma guerra em sua vida além da luta contra uma doença que
lhe deformava os membros de maneira lenta, mas irreversível. E o poeta francês, tendo visto
suas esculturas nos jardins de uma igreja, compreendeu imediatamente a riqueza da obra
deste artista mineiro. Posteriormente, passou-lhe pela cabeça escrever um livro sobre o
escultor, mas, devido à falta de material disponível sobre suas obras e sua vida, deixou a
idéia de lado, e somente em seus pensamentos permaneceria o livro francês do escultor
barroco.
E Congonhas do Campo passou.
E chegaram a Sabará. E Sabará passou.
E avistaram Ouro Preto.
Assim, as terras mineiras, as cidades, as igrejas, todo o passado contido naquelas
pedras das construções antigas dos caminhos de Minas, foram transformando os dois artistas.
O poeta mais poeta se tornou, pois tinha ainda mais palavras e versos em seu interior, e a
artista viajante, encontrou seu passado e seus olhos se encheram com as cores das montanhas
azuis e dos céus de nuvens em tons de violeta.
E Ouro Preto foi passando.
Aquele grupo, ruidoso, sacolejando desconfortavelmente em um trem de interior, ia
registrando imagens de um Brasil inspirador. Um Brasil que mais tarde estaria impresso em
versos e colorido nas cores de festa de interior em telas cuidadosamente desenhadas, e se
36
transformaria em Pau-Brasil. Mas não a madeira vermelha, ainda que esta sugerisse a cor da
energia modernista, mas a cor da infância de Tarsila. Não a que ela viu no passado, mas a
que, em sonhos, acordada, elegeu como sua cor caipira.
Quelle Merveille! Exclamaria mais uma vez Cendrars, o 1.364.834º, já, para o
completo desespero de Mário de Andrade.
E Ouro Preto também ficou para trás.
Tarsila, Léger e o Trenzinho
“Mesa régia, borbulhando rosas”
70
, escreveria Tarsila à sua família em uma carta,
referindo-se ao farto almoço oferecido pelo embaixador brasileiro na França, Souza Dantas,
ao qual compareceram alguns artistas franceses. O pintor Fernand Léger estava e comia
com apetite
71
. O casal Tarsiwald, como eram chamados Tarsila e Oswald de Andrade,
também havia comparecido. Neste período, ao longo do ano de 1923, o casal procurou travar
70
AMARAL, Tarsila do. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e eu tempo, São Paulo: Ed. 43; Edusp, 2003, p. 110.
71
MILLIET, Sérgio.Apud AMARAL, Aracy . Ibidem, São Paulo: Ed. 43; Edusp, 2003. p. 113.
37
conhecimentos e fizeram muitos amigos no ambiente artístico de Paris através do poeta
Blaise Cendrars. “Ele me achou muito adiantada”, escreve ainda a pintora, referindo-se a
Léger, com quem teria aulas meses depois. O pintor, inclusive, gostou muito e elogiou a tela
A Negra, de Tarsila do Amaral, insistindo até mesmo em mostrá-la para seus outros alunos.
Léger, “o pintor das locomotivas”, como o chamaria Sérgio Milliet (AMARAL, A.,
2003, p. 113), deixaria sua marca na obra da pintora. Esta permaneceria perceptível em seu
trabalho, refletindo-se no traçado feito com esmero, nas linhas bem definidas, no contorno
nem sempre visível, mas freqüentemente delimitando as áreas de cor, preenchidas sem
relevo, sem empastelamento de tinta. E, assim como seu mestre francês, Tarsila se tornaria
uma pintora de locomotivas, porém, não em termos de estrutura formal, como Léger, mas
representaria em suas telas, a sua concepção pessoal de um trem. Por duas vezes, escolheria
este tema, para duas telas, para dois momentos em sua vida. Traçados em linhas e cores, mas
obedecendo ao seu princípio básico: contar uma estória. Simplesmente. Como característica,
sempre uma pintura feita como um desenho, o retrato de um momento, de um passado, de um
sonho de infância. Desenho primeiro, cor depois, outro princípio básico, essencial. Desta
maneira, seguindo regras bem aprendidas e aplicadas, Tarsila criou o seu próprio trem. E
assim, desenhou cuidadosamente grossos fios pretos que enfatizam os elementos principais
da sua pintura, de seu trenzinho: EFCB. Nesta obra, fios delimitam os elementos essenciais
da composição, estabelecendo limites e priorizando certos elementos. Traços projetam o
espaço verticalmente enquanto a imagem se refere a algo horizontal. Somente as formas
ligadas ao trem apresentam um contorno bem marcado que fecha os objetos e, por esta razão,
por contraste, revela a fragilidade dos limites quase fluidos, não tão marcados, dos outros
elementos que compõe a ambientação. O fio desenhado por Tarsila, o que delineia as figuras,
representante da modernidade, surge, sólido, e se sobrepõe à suavidade das delicadas formas
retangulares das casas e janelas. Ao fundo, um céu de nuvens pálidas, suaves tons
esbranquiçados de nuvens escovadas num céu quase escondido na paisagem, parece temeroso
de mostrar sua dócil natureza diante do metal frio dos cinzas da pintora. E, no alto,
debruçando-se sobre uma pequena casa rosada, mesclada ao tom da terra, uma plataforma
gigantesca se ergue, boca que devora, a engolir árvores e casas, maciça, cinzenta, riscada por
traços que realçam ainda mais a sua solidez fragmentada. Ainda, num canto, uma igreja
ergue suas torres acima das casas, porém não mais alto que um poste que sobre o morro se
destaca. O chão sulcado, ocre, sem relva, sem pasto, é liso e plano, perfeito para um trilho,
38
uma torre e muitos sonhos de progresso. Futuro que invade, corrói e pode destruir a
delicadeza do povoado.
Círculos aparecem por toda parte: sinais, rodas de vagões, delimitadas, pois se assim
não fosse, fariam parte da terra, pois com ela se confundiriam, que apresentam um tom
marrom. Talvez transparência, possivelmente rigidez, a fim de parecerem tão fortes quanto a
terra sobre a qual repousam. Vermelhos salpicados em janelas, sinais, círculos, bandeirolas:
as imagens na tela parecem piscar, tal qual um sinal de trem. Que passou, ou que ainda vai
passar.
Curiosamente EFCB não apresenta a imagem de um trem, este, ausente, é
representado pelos trilhos preenchidos, vagões estacionados sobre o solo e uma ponte maciça
dividida por pesados riscos. Tudo se mescla à terra, tudo a ela retorna e com ela dialoga, mas
a modernidade se espalha e o cinza se torna uma presença dominante na paisagem, em
pequenas porções de tinta, pequenos braços que se multiplicam. Mas uma profusão de
cores que parece sugerir uma confusão visual, uma tensão que pode ser vista e sentida, de um
trem que nem mesmo está presente mas cujos resultados podem ser percebidos. O quadro de
Tarsila parece contar a respeito dos efeitos da passagem de um trem para o espectador. Ele
tenta registrar as marcas de um entorno modificado por um elemento externo e alheio ao
ambiente, criando uma visão do progresso e da modernidade que se levanta em conflito com
uma pequena cidade do interior. Um eminente confronto se forma. Assim, ao invés de pintar
um trem, de maneira simples e óbvia, a pintora o omite, impedindo nossa visão de avaliá-lo,
de observar e apreender sua estrutura. Ao espectador é dada a chance de conhecer as
consequências de sua presença e de sua passagem pelos caminhos da tela, que não mais
está à vista. Só é possível lidar com a sua não-presença.
Mas o trem finalmente acaba por chegar na Gare. E agora é possível vê-lo, só
agora ele se mostra. Parado, mas em eterno movimento em sua viagem modernista por outras
telas. Por EFCB. Um trabalho bem estruturado, bem Léger. Mas ainda pura fantasia. Porém,
ali, o trem de Tarsila anda sobre trilhos, não mais sobre a terra vazia. Pois ele parece ter
chegado a sua modernidade, ao seu próprio futuro. Ao fundo, uma fábrica, que não sem razão
está centralizada na composição, parece confirmar a teoria. Os trilhos, semelhantes a
estradas, nesta obra, são bem desenhados, entrecortados, e sobre eles flutua o trem de Tarsila.
Pois é, ou parece ser, um simples trem de brinquedo. Se antes era impossível afirmar com
certeza, agora, pintado em vermelhos, azuis, marrons e amarelos, este trem não deixa
39
nenhuma dúvida. E com suas rodinhas também de brinquedo, parece realmente não tocar o
chão.
O trem e seus trilhos são como um fio condutor: da linha do trem, da vida da artista,
da linha que se pode ver em seus trabalhos, contornando as imagens pintadas sobre a tela. E,
por fim, olhando os trenzinhos de Tarsila, o ausente e o presente, pensei em Léger, aquele,
que desejava fundir homens e máquinas em um objeto. O pintor da modernidade
representada em imagens metálicas, em pinos, arruelas e alavancas. Todas aquelas que
poderia um dia ver num trem de Tarsila, se este tivesse o desejo, assim como Pinóquio, de se
tornar real, e não ser apenas um mero trenzinho de madeira pintada. Porém, ao comparar os
dois artistas, as imagens se mostram com gritantes diferenças: o pintor francês falava de uma
modernidade muito diferente daquela de nossa pintora antropofágica. Léger traz à tona em
seu trabalho a modernidade esfumaçada, real, cinzenta, que representava o Velho Continente.
Legér era mesmo um pintor de locomotivas.
a nossa pintora caipira sonhava. Imaginava e via somente o seu trenzinho de
brinquedo, pequenino e colorido, passando por casinhas pintadas em tons de infância,
subindo e descendo morrinhos redondos. Um trenzinho que ia fazendo e desfazendo
infindáveis caminhos coloridos. Um sonho em movimento.
Os Morros das Paisagens
Meios círculos pintadinhos de verde, os morros, pequeninos pães de açúcar são uma
constante na obra de Tarsila do Amaral. E estes montes verdes e redondos estão
freqüentemente a apoiar casas, igrejas, touros, palmeiras e monstros pensadores. Parecem
também estar ligados à vida da pintora, apegados a algumas de suas lembranças.
A artista conheceu a Argentina e o Chile, numa época em que viajar era uma
verdadeira dificuldade. Mesmo que fosse uma viagem para a Europa, um lugar que estava
no roteiro habitual de muitas famílias, ainda assim, seria algo que necessitava de um grande
40
planejamento. Uma viagem para outros lugares, então, era como vivenciar uma verdadeira
aventura, principalmente para alguns países da América Latina. Assim, seguindo pelos
caminhos percorridos por Taunay em outros tempos, Tarsila, que nesta época ainda não era
pintora conhecida como ele, conheceu terras de verdes morros. No Chile, naturalmente,
Tarsila viu muitas encostas e inúmeros precipícios, pois foi para as montanhas chilenas que
viajou a fim de passar sua lua de mel. A artista foi casada à moda antiga com um primo de
sua mãe, numa união rapidamente resolvida por seu pai, assim como um casamento caipira
realizado à beira de uma fogueira em uma festa de São João. Um casamento feito às pressas,
sem tempo para desistências, sem olhos nos olhos ou poesias à luz do luar na varanda. E, de
uma certa maneira, sem amor, também. Com três “efes”, como dizia seu pai: falado, feito e
fora. E com uma incomum lua de mel passada em lombo de burro, a subir e descer
montanhas e os inúmeros precipícios da paisagem latino-americana. Da cidade de Buenos
Aires a Santiago, parte da viagem foi feita em “lombo de mula”, Tarsila conta ainda que
“alguns animais levavam os passageiros, outros as bagagens. Por vezes os precipícios
obrigavam os passageiros a passagens muito estreitas e perigosas” (AMARAL, A., 2003, p.
39). A inusitada viagem foi um estranho presente de seu pai a pedido da própria Tarsila, e ele
o concedeu sem nenhuma objeção, apesar da completa falta de romantismo do lugar
escolhido. E assim, para viajaram os noivos, pois a artista “tinha tanta curiosidade de
conhecer lugares...”
72
. E lugares interessantes para conhecer era o que não faltava para a sua
curiosidade de jovem artista.
Em outros tempos, alguns anos depois, casada novamente, mas desta vez com o
escritor-poeta-pau-brasil-antropofágico Oswald de Andrade, Tarsila também subiu e desceu
morros, mas, desta vez, nem tantos precipícios. E isto foi em sua viagem para Minas Gerais,
na companhia de amigos e outros tantos artistas, alguns da literatura, como o eterno amigo
Mário de Andrade e Blaise Cendrars, numa caravana organizada pela não-artista-modernista-
mecenas Dona Olívia Penteado. O grupo rumou para Minas, terra de muitas montanhas.
Nesta viagem, que lhe rendeu inúmeros frutos artísticos, muitas colinas subiu e desceu, num
trem empoeirado, a ver passar uma bela paisagem também empoeirada. E trouxe consigo
registradas em desenhos, muitas imagens: de pessoas, de paisagens, de fazendas, cidades e
de... morros. Pois morros e montanhas é o que de Minas alguém pode trazer em excesso na
bagagem. Terras de um constante sobe e desce de ladeiras dentro e fora das cidades. Alto e
72
AMARAL, Tarsila do. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p.
39.
41
baixo, sobe e desce. Ruas, ladeiras, casas no alto das ladeiras, igrejas no alto de outeiros. Pois
Minas Gerais não tem apenas inconfidência, triângulos, barroco e Aleijadinho. Minas tem
também morros, morrotes, montes, colinas, montanhas e ladeiras. Algumas sobem e outras
descem, algumas são suaves, mas outras desafiam as leis da gravidade, quase verticais.
As terras de Minas são como uma enorme colcha verde, estendida e amassada sobre a
cama, após uma longa noite bem dormida. Os morros mineiros se espalham pelos caminhos,
se espalham pelos olhos. E o verde que predomina na paisagem, se perde à vista do
espectador nas verdes distâncias. Verde, sempre o verde, muitos verdes. Verdes caminhos
que se descortinam sob o azul do céu. Verdes campos sob um céu alaranjado de fim de tarde,
que cobre a paisagem de um tom quase dourado. Outras vezes, montes verdes sob um céu
violeta antes do cair da noite. As montanhas ao longe, sob o lilás refletido nas nuvens,
ganham um tom azulado, tal qual explicava em seu tratado de pintura o consagrado artista
Leonardo da Vinci, que certamente não esteve e nem viu as colinas de Minas. Mas talvez,
também ele, reparando no tom roxo azulado da paisagem italiana, deve um dia ter sonhado
com uma montanha como as de Ouro Preto, Congonhas ou Mariana. E quanto mais distantes,
mais as montanhas se confundem com a atmosfera também azulada de Minas, assim como
quanto mais escuras, ainda mais azuis. Da mesma maneira, como escreveu o artista
renascentista, a montanha mais azul é a mais alta e sempre a que possui mais bosques, seja
aqui, em terras mineiras, ou na Itália. Assim como, quanto mais altas, também mais azuis,
mais fluidas, mais se mescladas e perdidas no fundo anil do céu.
Uns poucos montes são azuis, e dividem o espaço da tela com outros, verdes.
Escreveria Cayres de Brito no Diário da Noite: “a cor nos quadros de Tarsila é de uma
naturalidade indígena. Ela sabe mostrar aos nossos olhos, sem convencionalismos
caprichosos, o verde puro que está em nossos morros, redondos”
73
. E, à beira d’água, em
algum lugar, sentado sobre uma pedra, um pescador e joga seu puçá dentro d’água e pesca
um grande peixe amarelo. Uma paisagem, um rio, um instante. Ao longe, morros formam a
paisagem azul: azul como o rio onde pesca, azul como o céu que acolhe as folhas das
palmeiras, sem nuvens, superfície plena de azul, como as janelas das casas, como as próprias
casas, que espelham o céu em suas paredes. Outros morros de Tarsila são rosados - pequenas
saliências a formar uma suave paisagem que abraça uma favela. Uma favela de fantasia,
73
Esta crítica, foi escrita após a primeira individual da pintora em 1929 realizada no Rio de Janeiro e em São Paulo. BRITO,
Cayres. Interpretação da Pintura de Tarsila, em: AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34;
Edusp, 2003, p 430.
42
alegre e quase plana, rosada como um sonho feminino. Outros montes são cinzentos e abrem
caminhos para trens.
Para Tarsila, no entanto, os morros quase sempre são verdes, ‘o nosso verde é
bárbaro”
74
. Verdes como a terra debaixo de seu pé, que vai até onde a vista alcança, e que,
possivelmente, para a artista que pinta memórias de infância, devem chegar até as fazendas
de café de Capivari. A paisagem nas telas também se descortina a perder de vista, assim
como os vastos cafezais da fazenda de seu pai. Verdes como os campos onde corria nos
tempos de menina, livre “como uma cabrita selvagem
75
”. Verdes espaços sob as enormes
pedras da paisagem, onde costumava brincar e tão redondas quanto as montanhas que
pintaria muitos anos depois, que se tornariam uma característica em suas paisagens.
E, então, verdes, os morros criados pela artista amparam palmeiras que tocam o céu,
com seus longos e finos caules, a sustentar pequeninas folhas, outros apoiam casas de
fazenda, escondem touros por trás de cercas ou suportam pequenos vilarejos em sua meia
circunferência. Alguns, por sua vez, marcam o caminho de trens, preenchem a paisagem
minuciosamente pensada: cada coisa em seu lugar e um lugar para cada uma delas. São
pinturas cuidadosamente elaboradas, organizadas lentamente, sem nenhuma pressa. Acabam
por se tornar um desenho, de um colorido fabricado, quase um rendilhado sobre a tela. Um
fio que percorre os espaços das paisagens, subindo e descendo, meios círculos preenchidos
em tons de verde.
Volumosos, inflados, redondos, os morros das paisagens imaginadas pela pintora
parecem brotar da terra e surgem do chão como balões prestes a levantar vôo rumo ao céu,
leves como o pensamento. Entretanto, plantados estão, assemelhando-se a enormes pedras no
chão enterradas.
Mas sempre metades. Metades de pequeninas montanhas bem desenhadas. Fios,
contornos, desenho, pintura, sonhos e paisagem. Metades verdes. Desenhadas por Tarsila.
Pintadas por Amaral.
74
AMARAL, Tarsila do. Idem, ibidem, p. 296.
75
Idem. Idem, ibidem, p. 34.
43
São Paulo - um pedaço de cidade numa tela modernista
A cidade de São Paulo, “a urbe magnífica dos bandeirantes”
76
da paulicéia
desvairada, dos postes da Light, dos sonhos de Tarsila e das irreverentes poesias de Oswald e
de Mário de Andrade é representada pela artista em uma tela do ano de 1928. A imagem da
cidade desponta circunscrita, dando a impressão de estar delimitada por um fio que especifica
um espaço imaginário no céu. Como uma cúpula a proteger a cidade de sua relação com o
firmamento e o espírito, mantendo-a nos limites da matéria, os tons de azul se tangenciam,
76
Carta de Mário de Andrade a Tarsila datada de 21 de abril de 1926 em: AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário
de Andrade & Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001, p. 95.
44
mas não se interpenetram. Junto aos prédios, atrás da arquitetura vertical no segundo plano,
ele parece manter sua profundidade, convidando o olhar do observador a penetrar na
paisagem de cimento armado, recortando todas as figuras sobre o azul esticado do fundo.
Parte de um guindaste surge sobre um prédio, a mesma estrutura onde está instalada uma
enorme placa na qual é possível ver uma inscrição e sobre sua superfície, seis gigantescos
números desenhados, enormes, escritos com tinta azul, numa letra cuidadosamente
construída. Números para uma cidade que só pensa em negócios e lucros.
Uma enorme palmeira surge ao longe, centralizada na composição, se sobrepondo aos
prédios, numa tentativa de tornar menos árida a paisagem urbana. O mesmo recurso foi
utilizado no primeiro plano da imagem, onde se destaca sobre a faixa de gramado
abruptamente interrompida, uma árvore de copa absurdamente circular, volume verde
recortado, a contrastar com a paisagem de prédios, moderna, industrializada, sem espaços
para vegetação. Esta geometrização dos elementos da paisagem urbana seria sempre uma
constante na elaboração de suas imagens, estruturadas, retilíneas e ao mesmo tempo,
orgânicas, arredondadas como seres microscópicos. Esta conexão entre homem e máquina
jamais passaria despercebida, assim como sua atração diante do novo, paradoxalmente, sem
abandonar o antigo e o bucólico, o interior pacato e simples de sua juventude. Assis
Chatobriand escreveria sobre a pintora:
Tarsila do Amaral sente apaixonadamente o Brasil antigo, mas, sobretudo, ela vibra é diante
da cidade moderna, com os arranha-céus, que desafiam as nuvens esfarrapadas, as usinas
barulhentas, os estadiuns ensurdecedores, os rings, onde os boxeurs se esmurram, fazendo
Sangue viril, ardente e generoso, as pontes metálicas, os arcos elétricos, os trens de ferro
resfolegantes que passam os geradores que acumulam forças misteriosas.
77
Um telhado europeu se destaca sobre um retângulo branco, um antigo prédio em
estilo francês, bem ao modelo de arquitetura da época. A cidade de São Paulo de Tarsila não
apresenta somente a cor cinzenta, entremeia brancos aqui e ali, salpica janelinhas amareladas.
Um toque de Paris, em seu pedaço retangular de cidade. São Paulo de sua imaginação tem
um certo ar londrino, poético como um verso de Mário:
Minha Londres das neblinas finas...
Pleno verão. Os dez mil milhões de rosas paulistanas.
Há neves de perfumes no ar.
Faz frio, muito frio...
78
77
CHATOBRIAND, Assis apud Amaral, Aracy. Tarsila do Amaral, sua obra e seu tempo. São paulo: Ed. 34; Edusp, p.
209.
78
Paisagem Número 1, de Paulicéia Desvairada. ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade - Poesias Completas. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 1987.
45
Uma bomba de gasolina antropomórfica ao lado de um poste também em forma
humana, ambos em primeiro plano, ênfase na transformação do homem em máquina, pois
não um ser vivo, apenas os signos da modernidade, da máquina que substitui o indivíduo.
A estradinha bege que se transforma em um leito azul de rio, confundem-se em referência
urbana e não urbana. A figura do homem máquina, o caminho que também é um rio, e o
viaduto, todos surgem na imagem de fantasia da cidade, urbe e campo, dois espaços distintos
que se fundem em um só, na criação de Tarsila. Pois, assim como nos versos de outro
Andrade, Oswald, a cidade é azul e os arranha-céus são parte de sua realidade concreta:
A felicidade anda a pé
Na Praça Antônio Prado
São 10 horas azuis
O café vai alto como a manhã de arranha-céus
79
Num outro ponto, um bonde cinza passa sobre um viaduto deixando um
caminho azul de céu sobre um rastro de rio também azul. Uma corrente azul interrompida
deslisa sob uma ponte de bases cor de laranja. Na cidade de Tarsila, o mundo é colorido e
alegre, um sol invisível brilha clareando gramas verdes luminosas, conferindo volumes aos
objetos do cotidiano. Uma cidade de sonho se apresenta, bem distante da realidade de uma
cidade como São Paulo. O cinza não se fixou na paleta da pintora, encontrou seu espaço
apenas nos versos sem rima do poeta modernista.
A cidade representada, onde predomina o verde transmite a visão lúdica da pintora,
de um lugar imaginário onde não conflitos. A delicadeza da paisagem se integra ao
concreto armado, não está em oposição, mas se completam em harmonia, numa coexistência
que até parece possível. É uma cidade romântica, proveniente de suas lembranças de
infância, onde as árvores crescem entre as faixas cinzentas, como um grande jardim
separando caminhos de asfalto. A natureza que falta à cidade, sobra nas obras da pintora,
acrescentando vida ao frio e imóvel concreto armado.
Ainda menina, Tarsila esteve algumas vezes em São Paulo:
[...] entre a fazenda e a França, uma outra imagem se levanta, embaçada embora: é São
Paulo. Onde ficava hospedada na grande casa do avô à rua Conselheiro Nébias, colhendo
frutos frescos na nogueira do jardim, e framboesas vermelhas (AMARAL, A, 2003, p. 37).
Esta imagem da meninice, como tantas outras lembranças boas, Tarsila transformou
em pintura. Pintura cheia de cores de suas próprias memórias, fantasias de uma realidade
79
ANDRADE, Oswald. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.
46
distante e permeada de sonhos, alegrias que um dia viveu. Memórias de felicidade realçadas
por traços retilíneos, cores alegres, espaços preenchidos por modernismos.
E a cidade de São Paulo, cinzenta e esfumaçada, onde o Grupo dos Cinco - amigos e
parceiros nas artes da pintura e da literatura - vivia a descer e subir ruas na velocidade do
Cadillac verde de Oswald de Andrade - o único com cinzeiro - surgiria repleta de cores,
sólida e fluida ao mesmo tempo, numa contradição que somente um quadro de Tarsila
poderia apresentar.
O Carro
Trabalho hoje com a paciência de Fra Angelico para que meu
quadro seja lindo, limpo, lustroso como uma Rolls saindo oficina.
80
Tarsila do Amaral
Tarsila do Amaral pintou, em 1924, duas telas sobre a cidade de São Paulo. Em uma
delas, Gazo, a cidade de São Paulo é retratada ao fundo e apresenta em destaque a imagem de
80
Carta de Tarsila a Joaquim Inojosa em: AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Ed. 34 e Edusp,
2003. p. 205.
47
um carro. O quadro é dividido pela figura de uma bomba de gasolina antropomórfica, sem
rosto, vermelha e gigantesca, que verticaliza a área central do quadro. São Paulo se resume a
uma casa de telhados vermelhos ao lado de uma igreja, tendo ao fundo retângulos verticais
com pontinhos salpicados que representam prédios. A idéia da cidade que cresce é bem
óbvia: uma enorme chaminé joga uma fumaça cinza em um céu azul à esquerda que, em
breve, perderá sua cor de anil e à direita, além de um poste da Light, uma construção se ergue
como uma torre sobre a paisagem urbana. A pintura apresenta um conjunto de aspecto
bastante ingênuo, quase infantil em sua representação. Como numa narrativa, Tarsila do
Amaral apresenta sua versão de uma cidade grande. Por fim, pode-se ler a palavra GAZO,
gasolina, desenhada em oposição ao carro, criando uma simetria com o mesmo. Palavra
escrita em letras garrafais para que fique bem claro que ali está representado um carro,
símbolo da modernidade da cidade de São Paulo e tudo aquilo que o cerca: gasolina, bombas
de gasolina, velocidade e elementos mecânicos. E também sinal dos tempos novos, da vida
que corre e das máquinas que se moldam à essa estética da vida moderna, como bem define o
texto de Léger:
A beleza moderna se confunde, quase sempre, com a necessidade prática. Exemplos: a
locomotiva, cada vez mais próxima do cilindro perfeito; o automóvel, que, em função da
velocidade, abaixou-se encompridou-se, centrou-se, alcançou uma relação equilibrada de
linhas curvas e horizontais, nascida da ordem geométrica (LÉGER, 1989, p. 72).
A urbanidade ingênua da artista parece contrastar com a imagem descrita pelo pintor
europeu mas parece se encaixar perfeitamente em uma descrição de Oswald:
Os bondes da light bateram
Telefones na ciranda
Os automóveis correram
Em redor da varanda
81
A artista havia pintado trens a exemplo de Léger e os novos tempos da máquina
rondavam sua paleta. Este carro surge então como um signo em sua estrutura simplificada:
quase um retângulo preto, um círculo vazado como um volante e duas rodas aparentes -
estrutura mecânica a indicar velocidade. Mas sua modernidade tinha ares suaves e delicados,
quase gentis, onde carros não saíam em disparada pelas ruas, trens flutuavam nos trilhos ou
até mesmo se esqueciam de aparecer no cenário, preferindo ficar nas gares, descansando
estacionados. Os cinzas metálicos também não habitavam as telas da pintora. Seus cinzas
tinham um toque de azul pois as cores pesadas precisavam traduzir uma certa leveza. Assim
era a modernidade de Tarsila do Amaral. Até mesmo nas geometrias que criava: copas de
81
ANDRADE, Oswald. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.
48
árvores ovais e meio tortas, como esta em Gazo eram comuns, assim como suas retas, que
por vezes pareciam também um pouco irregulares. Mas sempre num desenho impecável,
estudado por dias e dias. Imagens gordas de fartura, uma cidade-retrato das elites, onde um
carro é o assunto principal. Porém, talvez, o que chame mais a atenção nesta tela de 1924
sejam as características deste automóvel estacionado junto às letras que dão título à obra: sua
estrutura nada veloz, seu dinamismo praticamente estático e inexistente.
Um pouco em dúvida quanto às qualidades plásticas desta tela da pintora ficou Mário
de Andrade, que escreveu no verso de uma foto em preto e branco:
Muito bom. Onde Tarsila se descobriu. O primeiro em data da fase atual. Ainda de
construção muito mecânica e burra. Prosaica. Pobre de Invenção. Enorme valor como data.
É gosto aliás. Sou contra as letras, que embora prezadas como valores plásticos, literalizam
o quadro pela palavra que evocam. A sensação estética plástica, puramente plástica, fica
inteiramente, ou quase, prejudicada
82
Mas, para a artista, possivelmente, nada disso tinha tanta importância, afinal, esta é a
cidade de São Paulo que melhor representa sua visão pessoal, “os automóveis que correm são
bichos que vão saudar o Menino Jesus” e “os aeroplanos são anjos alados”
83
. Esta é a sua
tradução repleta de fantasia, da cidade que cresce, da presença de seus elementos de
modernidade e progresso, da substituição do homem pela mesma máquina que deveria servi-
lo. Assim, em quase tudo, Tarsila do Amaral apenas um lado da realidade, esta é a sua
maneira ingênua de perceber o mundo.
O País de Tarsila
“Aquilo é Brasil” disse Paulo Prado consigo mesmo – e atravessou a rua,
e era uma pintura de Tarsila, exposta na Galerie Percier.
84
Geraldo Ferraz
Tarsila do Amaral um dia se propôs a criar um retrato de Brasil segundo suas próprias
idéias, de acordo somente com seus sonhos. Este lugar, cheio de cores um tanto caipiras e
82
ANDRADE, Mário, apud Amaral, Amaral, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003. p.
166.
83
AMARAL, Tarsila do. Cidades Brasileiras em: Brandini, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do
Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 306/307.
84
FERRAZ, Geraldo. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 456.
49
interioranas, tal como sua criadora, passou a tomar corpo em sólidas formas: o contorno de
uma montanha, o delinear de uma pequena casa e outra, uma cidade, mais adiante uma
estrada. Em outro canto uma cerca, um touro, um rio, depois um mar, árvores. Assim foram
surgindo espaços pouco profundos, bidimensionais, que se estendiam sobre áreas brancas.
Completando as imagens nunca etéreas, sempre pesadas e volumosas a artista criava
coloridos sólidos e densos. Certa vez ouviu alguém descrever estas terras brasileiras de uma
maneira tão diferente quanto igual ao que seria em seu pensamento. Este contador de estórias
também escrevia versos e todos os exageros são perdoados em se tratando de poetas e
crianças. Assim sendo, Tarsila contava que
Cendrars descrevia o Brasil: uma terra de maravilhas que eu mesma não conhecia. Meu
testemunho era chamado a cada instante para reforçar a descrição. [...] Florestas virgens,
coalhadas de serpentes, nos arredores de São João Del Rei; crocodilos esfaimados no Rio
das Velhas, entre diamantes e pepitas de ouro; São Paulo atufado de arranha-céus; o Pão de
Açúcar esmagando a Guanabara.
85
Era uma terra fantástica, descrita desta maneira desmedida, até mesmo a seus olhos,
um lugar, possivelmente, onde circulavam animais e outras tantas criaturas quantas caberiam
dentro de um livro de folclore deste país habitado por homens, onças e sacis. Mas a artista
conseguia vê-la, deste jeito, por completo, estranha e fascinante ao mesmo tempo a se
descortinar perante sua visão farta de cores sólidas. Pois foi a terra de seus olhos modernistas
que tranportou para suas telas - a sua terra de contrastes, em cores berrantes e também
suaves, em formas maciças. O que não via, imaginava, e sua habilidade transportava para a
tela. Sua pintura cheia de fantasia e surpresas, sem preocupação com cor local, com
realidade, com registro da vida. Compromisso apenas com seu olhar de pintora, exatamente
como o poeta, que dependia somente de sua imaginação para compreender a vida. Desta
maneira, aquele ar de fantasia ganhava contornos de verdade, com liberdades de poeta, mas
uma realidade: a sua. E assim, neste lugar, havia florestas onde Cucas pareciam flutuar e
conversavam com sapos, onde árvores com folhas em forma de coração tampouco eram
estranhas. Ali, surgiam espaços de tons rosados e azuis numa fantasia que causaria espanto
até mesmo a Hans Christian Andersen. Pois é nesta floresta surpreendente e insólita que
Tarsila menina deixa a sua marca. Num Brasil em que Cucas existiam. E até conversavam
com sapos, reunidos em torno de uma lagoa azul como um céu. “Estou fazendo uns quadros
bem brasileiros que tem sido muito apreciados. Agora fiz um que se intitula A Cuca. É um
85
AMARAL, Tarsila do. Tovalu em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral.
São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 299.
50
bicho esquisito, no mato com um sapo, um tatu e outro bicho inventado”
86
. Rodrigo Naves
ressalta também este aspecto da obra da artista, a estranheza, a individualidade característica
de suas imagens:
O que faz nossa particularidade tem traços absolutamente esquisitos. E no entanto eles estão
prontos a comer na nossa mão, tão logo solicitados. Porque somos igualmente estranhos,
sabemos tratar familiarmente mesmo esses ovos metafísicos, plenos e portáteis (NAVES,
2001, p. 12).
E essa estranheza era certamente o que não faltaria no trabalho de Tarsila do
Amaral. Fora o aspecto estático das imagens que povoavam suas telas, estranhas eram
também as plantas que cresciam nas cidades e ao longo de suas paisagens. As figuras
humanas que volta e meia povoavam suas paisagens também pareciam maciças, estáticas e
esquisitas. Robustas eram as figuras fantásticas que aguardavam seu momento de contar a
sua estória, e seus quadros pareciam vibrar com os sons das inesperadas criaturas que deles
brotavam. E surgiam plantas organizadas como num jardim: aqui e ali aparecem pequenos
círculos verdes, ovais, volumosos como pedras de arestas polidas, podas bem feitas em
plantas selvagens, em terras de ninguém. E muitos seres esquisitos, muitos lugares estranhos.
“Locomotivas e bichos nacionais geometrizam as atmosferas nítidas”
87
, nítidas e recortadas,
tudo bem desenhado, imperfeito em sua perfeição de traços, como recortes de papel feitos a
tesoura.
O MONSTRO, O SONHO E O FIO
11 de Janeiro de 1928
Aquela quarta-feira de tempo bom e céu azul claro começou como outra qualquer,
apenas com uma diferença, mínima, mas que tomaria proporções enormes nos anos que
viriam. Apenas um presente, seria de se supor, apenas um aniversário, e, também, mais uma
86
AMARAL, Tarsila do. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p.
146.
87
ANDRADE, Oswald. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, p. 123.
51
vez, apenas duas pessoas que se amavam, como outras tantas. Soa inútil continuar a contar,
pareceria a qualquer leitor. Certamente, mas seria diferente se por acaso este texto começasse
contando quem são os personagens que aqui se apresentam e, principalmente, o presente ao
qual esta crônica se refere, mas isso vai acontecer somente mais adiante.
Conflicto entre empregados da Light e passageiros de um bonde, queda de bicycleta
88
,
morte de um jovem de 17 annos que nadava no rio Tamanduatehy - o jornal deste dia 11 de
janeiro traz todas as desgraças relativas a uma vida normal de uma cidade que se chama São
Paulo e acorda no ano de 1928 modernista, ciente, entretanto, que deixou de ser
provinciana bem pouco tempo, ainda guardando características de cidade do interior, mas
que cresce sem pedir licença. Cidade que tem agora a primeira casa moderna na rua Santa
Cruz, construída pelo arquiteto Gregori Warchavchik, de linhas puras e simples, sem nenhum
ornamento escultórico. Tem também sua Paulicéia Desvairada, onde São Paulo, nas palavras
de Mário de Andrade, É “comoção de minha vida... Galicismo a berrar nos desertos da
América!”
89
.
E tem ruas cinzentas, carros cinzentos, postes da Light e também
Arranha-céus
Fordes
Viadutos
Um cheiro de café
No silêncio emoldurado
90
O Tamisa attingiu, hontem, o maximo da elevação do seu nível... continua
preoccupando a possibilidade de dissolução do Reichstag em Berlim, Chronica Social,
anniversários: “Sra. Dona Dirce Tibiriçá, esposa do Dr. Jorge Tibiriçá Filho... Dr. Oswaldo
de Andrade, nosso brilhante collaborador, faz annos hoje. Tanto equivale a dizer que
receberá, nos meios intellectuais e sociaes de São Paulo, as mais significativas provas de
admiração...
91
.
Oswaldo de Andrade, um escritor conhecido, autor de Memórias Sentimentais de
João Miramar e Os Condenados, começa o dia de seu trigésimo oitavo aniversário, nesta
data, casado com a pintora Tarsila do Amaral. Mennotti De Pichia, também escritor, amigo
do aniversariante, dele diria: “Oswald é um dos maiores escritores de nossa terra. Não vai
lisonja nem arrebatamento afetivo no que é simples e pura justiça”
92
. Um pouco de exagero
88
Foi mantida a grafia original do Jornal Correio Paulistano do dia 11 de janeiro de 1928.
89
ANDRADE, Mário de. Mário de Andrade – Poesias Completas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1987.
90
ANDRADE , Oswald de. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, p. 123.
91
Manchetes e Nota Social no Jornal Correio Paulistano, do dia 11 de janeiro de 1928.
92
PICCHIA, Mennotti Del. Crônica Social: Cartas a Chrispim – VII em: Barreirinha, Yoshie Sakiyama. O Gedeão do
Modernismo: 1920-22. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, p. 168.
52
talvez, mas amigos são assim mesmo, arrebatados. Possivelmente esta outra definição chegue
mais perto de uma descrição honesta:é talvez, psicologicamente, o mais bizarro de nossos
grandes artistas”
93
. E o tal presente que foi citado no começo deste texto, não é, nada mais
nada menos, que a tela Abaporu, que ainda não representa o Manifesto Antropófago, mas em
breve se tornaria uma das obras mais importantes da pintora.
“As cores dos sonhos são mais intensas que as da realidade”
94
, nítida, colorida,
vibrante, registro de algo que foi visto. Mas era um pesadelo: uma figura imensa, que a tudo
em volta diminuía, diante daquele monstro rosa-carne, de uma perna só. Pacato espectador do
tempo, iluminado por um sol amarelo em forma de flor. Impressionado, o aniversariante liga
para um amigo, também escritor, pois era preciso mostrá-lo para alguém. Tal como um
enorme problema, que se quer dividir, numa tentativa de torná-lo menor que nós mesmos, a
fim de devorá-lo e compreendê-lo, antes que ele fuja ao controle.
...Furacão em Cassel Os districtos do sul do Hanover e de Waldeck foram varridos
por um furacão
95
... Logo aquela figura que tomava quase toda a tela, sentada sobre um
montinho verde-bandeira seria o assunto da semana, de muitas e muitas outras semanas.
Figura solitária colada sobre um céu azul, delineada como um desenho riscado a pincel, de
estranhos relevos vazios de volume, cuja imagem poderia sugerir um sem número de
associações, assim era o presente. Saci, monstro, figura mítica, em pose melancólica, mas
que em nada poderia sequer lembrar uma gravura de Albrecht Dürer. Parecia, talvez, um
antropófago, uma pessoa comentou, pegando o dicionário (como se alguém tivesse visto
um ou como se fossem diferentes por sua inusitada preferência alimentar). Talvez seja
um...Abaporu! Era algo mesmo contraditório, aquele homem que come gente, era quase um
desenho aquele ser esquisito.
Era como pigmentos pastosos cuidadosamente esfregados sobre a tela, pois Tarsila
costumava demorar um longo tempo para concluir seus trabalhos. Nada de pressa, e assim foi
também com o Abaporu - talvez por isso o ar melancólico. As cores se tangenciando, de um
lado um azul, de outro, um verde bandeira, um cacto, o amarelo de um sol. Como se uma
linha os separasse, mas, afogada em tinta, desaparecera. Assim era o presente-monstro de
Oswald de Andrade. Criado em segredo por sua esposa-artista-modernista, a “caipirinha
vestida por Poiret”
96
.
93
Idem, ibidem.
94
CAEIRO, Alberto. Eu Profundo e Outros Eus. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.
95
Jornal Correio Paulistano, do dia 11 de Janeiro de 1928.
96
ANDRADE, Oswald de. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, p.123.
53
Raul Bopp, o amigo escritor, também se prostrou pasmo diante de tal aberração. Era
amigo do aniversariante, o Oswald, que, como diria Mennotti Del Pichia: “não tem inveja,
mas ironias degolantes; ora se pasma em admirações berradas, inexplicáveis, ora nada no
Tietê como um submarino”
97
. E assim foi, pasmos, os dois de uma vez, em admiração
berrada, acreditaram estar diante de algo novo, que seria mesmo completamente
revolucionário. Para Oswald, havia nesta imagem ”alguma coisa de excepcionalmente
diferente”
98
. De onde viera aquilo, a pergunta enchia a sala. Era importante. Mas naquele
momento, sem resposta possível.
E aquela coisa, com um enorme pé, cheio de dedos e unhas, apoiado na terra, rosado
como um bebê, tendo ao lado um cacto verde-bandeira com três braços esticados para o céu,
a segurar o sol em forma de flor, numa típica paisagem nordestina, acabou por se tornar um
símbolo. Passou a representar a arte brasileira, que devorando as influências estrangeiras em
nosso meio artístico tupiniquim, cospe uma outra arte, vomita uma arte terceira. Um
Manifesto que só poderia ser Antropófago.
E as cores quase contrastantes que Tarsila usou para o preenchimento desta obra, por
estarem lado a lado, tangenciando-se, realçam o contorno das figuras, criando assim, a
sensação visual de limite entre as imagens. O limite entre a coisa, o antropófago, e a
antropofagia, o ato. O limite da linha que não mais existe, porém é tão visível quanto as
figuras que delineia.
“Antropofagia. A absorção do inimigo sacro. Para transformá-lo em totem”
99
e, ao
que parece, esse totem tem somente uma perna, um braço meio solto, e um tom meio salmão.
Tão imóvel quanto o cacto ao seu lado, cuja sombra, com vontade própria, em seu pouco
volume, se volta para o sol. É o homem que come gente numa resumida paisagem verde-
terra, azul-céu e amarelo-sol.
Sua criadora - madrasta talvez, por tê-lo feito tão disforme - a artista modernista
Tarsila do Amaral, somente muitos anos depois viria a descobrir as origens da tela-monstro.
Em uma conversa com uma amiga, esta lhe disse que suas pinturas da fase Antropofágica
lembravam pesadelos. Muitos anos depois de ter pintado o quadro que daria de presente a seu
97
PICCHIA, Menotti Del. Crônica Social: Cartas a Chrispim VII – Oswald de Andrade em: Barreirinha, Yoshie Sakiyama.
O Gedeão do Modernismo: 1920-22. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, p. 169.
98
AMARAL, Tarsila do, apud AMARAL, Aracy. Tarsila, Sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p.279.
99
ANDRADE, Oswald. A Utopia Antropofágica. São Paulo: Globo : Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p.51.
54
marido Oswald é que Tarsila se deu conta de que havia materializado em tela as estórias
contadas pelas escravas da fazenda onde nascera.
Os Dezessete Elefantes e Montoya
Tarsila do Amaral tinha o costume de colecionar enciclopédias. Eram dicionários,
assim os chamava. Não somente os comprava, não apenas preenchiam os espaços da
biblioteca, também tinha por hábito lê-los com avidez. Aprendia e absorvia suas palavras e,
assim, ingenuamente, parece, acreditava tudo saber.
Quando criança, na fazenda, sua família possuía uma grande biblioteca. Os filhos de
José Estanislau eram estimulados a ler. Lembra-se de conhecer Plutarco desde menina:
“numa das fileiras de livros da biblioteca de meu pai, instalada numa das suas fazendas,
realçavam quatro volumes bem encadernados em vermelho [...] onde se liam bem
55
destacados: Plutarque”
100
. Além de tocar piano, sua mãe também gostava de livros, e contava
passagens de romances para os filhos. Tarsila sabia, então, que “existia um Voltaire, que
existia também um Victor Hugo, um Alfred de Musset e toda uma coleção de poetas e
romancistas franceses que eu via carinhosamente encadernados na vasta biblioteca. Conhecia
os Miseráveis” (AMARAL, 2003, p. 35). Gostava essencialmente de literatura francesa,
como era de se esperar, em um país quase francês como o Brasil desta época, sendo esta a
segunda língua aprendida na escola e falada em sua casa. Tarsila lia e aprendia.
Muitos anos depois, na década de 30, a Enciclopédia das Artes, por sua vez, ajudava
a redigir crônicas para o Jornal de São Paulo, fornecendo idéias, oferecendo muitos detalhes
a respeito de artistas. Atividade importante, à qual se dedicava bastante, numa época em que
os lucros das fazendas da família não mais a sustentavam. Fase difícil após a crise de 29,
onde os preços do café levaram à falência as grandes fazendas e muitas famílias. Até mesmo
uma parte das terras que haviam pertencido a seu pai, como a Fazenda Santa Teresa do Alto,
onde passava férias com os amigos artistas, acabou sendo hipotecada, e, posteriormente,
depois de muitos esforços por parte da artista, voltou a pertencer à família
101
.
Alguns dicionários de Tarsila carregavam o pejorativo título de elefantes, um nome
dado não por ela, naturalmente, mas por seus amigos, que bem conheciam seus hábitos. Os
dezessete elefantes, então, espremiam-se pesadamente em sua biblioteca, possivelmente
recheada de muitos livros de arte, entre outros tantos dicionários. Portanto, assim como
gostava de romances, Tarsila apreciava os dicionários. Com eles aprendeu então um sem
número de passagens curiosas da história, assim como fatos inusitados a respeito de artistas,
alguns destes consagrados. Outros não tão conhecidos, mas sempre com alguma história
interessante para contar.
Tarsila descobriu, por exemplo, que o pintor holandês Gérard Dov levou quase uma
semana para concluir apenas uma das mãos de seus retratados, tamanha minúcia e exatidão
que pretendia passar em sua pintura e, mesmo assim, ainda não se sentiu satisfeito. Por esta
razão, acabou sendo obrigado a abandonar o ofício de retratista, pois seus retratados não
tinham tanta paciência para esperar pela encomenda. Mas, se o artista holandês não parece
ser muito conhecido por aqui, outros personagens mais notórios também surgem em suas
crônicas, trazidas à vida a partir das páginas da Enciclopédia das Artes. Outro holandês mais
100
AMARAL, Tarsila do. Plutarco, em:BRANDINI, Laura Taddei. Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral. São
Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 703.
101
A fazenda Santa Teresa do Alto, do pai de Tarsila, foi adquirida por Oswald de Andrade, na época casado com a artista.
Foi hipotecada e em 1937, após muitos esforços, foi totalmente quitada pela pintora, na época já casada com Luis Martins.
56
famoso esteve presente em sua coluna: Van Gogh. Certamente, pintores de outras
nacionalidades também tem espaço em suas crônicas, Velásquez foi mais um dos mestres que
mereceu algumas palavras em 22 de dezembro de 1936, assim como Goya e até Renoir em
outra ocasião.
o Grand Dicionnaire Universel du XIXème Siècle lhe deu assunto para falar de
Malherbe, poeta francês nascido em 1555. Poesias a serviço de Henrique IX, e rosas, fonte
inspiradora dos versos de sua poesia. E Pierre de Ronsard, cuja musa se chamava Cassandra
e a quem dedicou uma série de sonetos, o respeitadíssimo poeta francês, que resgatou a arte
grega e morreu esquecido, para ser lembrado e homenageado somente após a sua morte.
E Montoya, o dicionário de tupy-guarani que pertenceu à biblioteca de Tarsila, teve
uma participação efetiva em sua vida, na de Oswald e quem sabe, talvez seja exagero, mas
não de todo impossível, na vida de São Paulo para o final da década de 20; 1928 para ser
mais preciso. Afinal, foi Montoya quem batizou uma de suas telas, com co-participação de
Oswald de Andrade e Raul Bopp. Aba-poru, homem que come homem, segundo Montoya.
Verbete descoberto não por Tarsila, mas por seu marido e escritor Oswald. Um nome que
cairia como uma luva para a imagem estranha que nascia num quadro retangular, nem muito
pequeno e nem muito grande. Grande se tornaria sua história e sua influência. Sim, história,
uma vez que, depois de nascer toda a criação desenvolve sua própria narrativa de vida.
Montoya, o autor, apesar da participação tão importante na história da arte brasileira, jamais
poderia ter imaginado tal acontecimento. Mas esta é uma história antiga e muito conhecida.
Passemos a uma outra.
Assim, Tarsila do Amaral, a poetiza das cores, vai costurando histórias de reis, poetas
e pintores, com a sua própria história. E, nesta trama, sua vida também vai se desfiando, em
rimas, em palavras, em cores, em traços marcados. Delicada trama contada semanalmente no
Diário de São Paulo. Algumas, retiradas da memória de sua vida tão intensa, outras da poesia
que carrega em seu coração, da fantasia com que coloriu sua vida. Assim como suas crônicas
também sua arte trazia um pedaço de si mesma.
57
Tarsila , a Pintora, e seu Filho, o Personagem
Em se tratando de Tarsila do Amaral, tanto quanto falar de sua pintura, parece
importante ressaltar o fascínio que a artista exercia sobre todos aqueles que a conheciam.
Não somente em relação ao sexo masculino, mas algo como uma aura mágica, que a todos
envolvia. Parece unanimidade e não são poucos os depoimentos que deixam claro esta
atração que a personalidade de Tarsila apresentava. Algo como um misto de simpatia,
simplicidade, mas coroada com uma enorme dose de conhecimento, frases a dizer, idéias a
expor. Fez amigos e, mais do que isso, os conservou durante a vida. Pintou quadros e, mais
58
do que isso, inspirou movimentos com seus desenhos pintados. Em telas não muito grandes.
Em cores não muito sóbrias. Em formas não muito comuns.
Em sua vida, cores quentes, complementares. Em suas telas, cores ingênuas: rosa
casinha, marrom estradinha, verde arvorezinha, azul riozinho. Tudo como seus sonhos um
dia mostraram. O mundo que pintaria com seus pincéis em forma de lápis de cor. Sempre
desenhando cuidadosamente sobre um espaço vazio que precisava, pedia para ser preenchido.
Em cores-zinhas.
Escreveu cartas, amarelas de alegria, vermelhas de paixão, azuis de tristeza e brancas,
muitas brancas. Pois fazia inúmeras viagens, visitou Paris, Egito, Rússia, e... Minas,
especialmente. Registrava tudo com seus olhos de pintora. Uma pintura coloridinha,
desenhadinha, mas com imensas idéias. Para grandes Manifestos.
De Oswald, ganhou uma frase, uma poesia, Pau Brasil, desconexa, mas uma poesia.
Retratando com sua maneira estranha um amor não cor-de-rosa, mas vermelho paixão:
A preguiça paulista reside nos teus olhos
Que não viram Paris nem Picadilly
Nem as exclamações dos homens
Em Sevilha
À tua passagem entre brincos.
102
Ainda, anos depois, um exemplar especial de seu livro Primeiro Caderno “que se
acabou de imprimir no dia 26 de abril de 1927”
103
, numa tiragem de 299 exemplares em papel
comum e apenas um em encadernação de luxo, que Oswald marca à tinta com o número I”
104
, e onde desenha, junto à dedicatória,uma figura de joelhos entregando um papel à outra
figura, delineada em uma silhueta feminina de pé” (FONSECA, 2007, p. 186).
De Mário, um suave tom violeta, divino, de carinho respeitoso, quase uma reverência.
“Mãos divinas”, diria. E eram, pelo menos para aquele que, certa ocasião, escreveu em uma
carta: que és deusa, tenho certeza disso: pelo teu porte, pela tua inteligência, pela tua
beleza”
105
.
De Blaise Cendrars, um comentário francês, bem bleu-blanc-rouge, mas pouco
poético: Madame Tarsila do Amaral, le seul peintre brésilien qui n’est ni français, ni
italien, ni outre chose
106
.
102
ANDRADE, Oswald de. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, p.123.
103
BRITO, Mário da Silva. Diário Intemporal, em: Fonseca, Maria Augusta. Oswald de Andrade: Bibliografia. São Paulo:
Globo, 2007, p.186.
104
Idem, ibidem.
105
Carta de Mário de Andrade para Tarsila datada de 11 de janeiro de 1923 em: AMARAL, Aracy. Correspondência -
Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. São Paulo: Edusp, 1999, p. 57.
106
Carta de Tarsila à família datada de 4/11/24, foi mantida a grafia. AMARAL, Tarsila do apud AMARAL, Aracy. Tarsila,
seu tempo e sua obra. São Paulo: Ed. 34; Edusp, p 181.
59
Tarsila foi ainda, mãe de duas criaturas: uma em carne e osso, outra em carne e tinta.
Pois mais parecido com as idéias da artista é seu espelho comedor de gente. Mais até que sua
bela figura pintada entre brincos. Ou com fortes tons de vermelho, num manteau que,
certamente não passou despercebido na Paris da década de 20. Seu filho gigante tem mais o
seu perfil, fala mais a sua língua. Tem mais os seus olhos.
Mas seu filho grande e tranqüilo, pensativo, quase a dormir sob o sol estrelado no
céu, é mais do que uma simples imagem sobre um pano esticado. O manso selvagem é. É um
feixe de idéias amarrado, é um sonho retratado, é um Movimento
107
em sua figura estática.
Um reboliço só. Ele pensa em Rodin, pois desejaria ser mais sólido, mais bonito, mais
pensador. Pensaria mais e não seria um devorador de homens, só de idéias. E, semente e fruto
ao mesmo tempo, o pensador-monstro percebeu que era muito maior que aquele limite
retangular da janela pela qual via o mundo do lado de cá. E sem devorar ninguém, ele
decidiu, ou melhor, decidiram por ele, pois acabara de nascer, ainda que fosse enorme, que
seria chamado com um nome tupi-guarani.
Nascera para ser um presente: para alguém que se chamava Oswald, mas, presente se
tornou mesmo para sua mãe. Marcou o início de uma época. E de muitas polêmicas. E de
alguns desencontros que estavam por vir. Mas não seria jamais sua culpa, pois era feio e
gigantesco, além de devorador, mas era uma criança. Ainda por cima, tinha apenas uma
perna. E só desejava pensar. E descansar.
Mas aqui fora, do lado de daquela janela retangular, emoldurada por Pierre
Legrain, até um manifesto como seu nome surgiria. E uma página semanal no Diário de São
Paulo, dirigida por alguém que se intitulava o açougueiro
108
. Mas ele continuava ali, sentado,
cismando apenas.
Sua mãe fez uma exposição em Paris, na Galerie Percier, e ele estava lá, chamado de
“Nu”, mas era mesmo um manso antropófago. Tal mãe, tal filho. Fez fama e, assim como a
mãe, acabou saindo do Brasil muitos anos depois de todos aqueles movimentos ruidosos,
mas, ao contrário dela, não voltou, indo morar em outras paragens.
107
A referência usada são as palavras de Raul Bopp – “vamos fazer um movimento em torno deste quadro”, que Tarsila cita
em uma entrevista. Idem, Ibidem, p. 279.
108
A pessoa em questão é Geraldo Ferraz. AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Ed. 34, Edusp,
2003, p. 298.
60
Cai, Eu Caio!
As noites no campo chegavam devagar, iam descendo, caindo, escurecendo o céu
lentamente, escondendo o dia por trás dos morros e revelando as estrelas do céu. À noite, as
crianças ouviam estórias contadas pelos adultos, estórias simples, mas que se transformam
em uma realidade quase paralela, totalmente feita de sonhos, fantasia e também pesadelos. E
assim, o pesadelo, contado em voz alta pela negra da fazenda, materializava as sombras à sua
volta em terríveis monstros imaginários. E na penumbra, bichos estranhos se formavam
diante dos olhos, trazidos à vida pela imaginação fértil de uma pequena criança assustada.
Eram monstros que caíam do teto, de direito alto o bastante para parecer infinito a olhos
pequeninos, de onde escorregavam, invisíveis, no vácuo escuro acima de suas cabeças, da
criança e da negra, seres horríveis. Despencavam em pedaços, incompletos, disformes e que
se materializavam em um terror quase real. E tocavam o chão com um grande estrondo, mas
61
que somente seus ouvidos escutavam, assim como apenas diante de seus olhos os monstros
se transformavam em algo palpável. Eu caio, ele gritava, e caía, no chão, dentro de sua mente
infantil, único lugar onde um corpo frágil podia se desmanchar em pedaços e recompor-se
em qualquer outra forma surpreendente.
Estes eram, então, alguns dos eventos das noites estreladas em uma grande fazenda de
café no interior do Estado de São Paulo. Um tanto de fantasia misturada com um pouco de
verdade, mas certamente, algo para se fixar e se esconder por muito tempo nos espaços vagos
da memória. Um pé, uma perna, depois um braço, um corpo, uma massa disforme. E, aos
poucos algo ia se formando diante de seu olhar perplexo, que existia e podia ser visto, não
com os olhos reais de seu rosto, mas que podia ser sentido com a visão de seu pensamento,
construído pela fantasia do sonho que se sonha acordado.
E de olhos bem abertos, ouvindo estórias assombradas, ficava uma menina. E, ao
lembrar da infância, esta mesma menina, adulta, mas que ainda possuía olhos de criança,
se surpreendia. Apesar de ter passado um longo período entre as estórias à luz de lampião
das noites da fazenda, e uma outra época, em que seu pensamento se ocupava principalmente
de tintas e telas, podia sentir a mesma inquietação daquele tempo distante. Isto por que os
sonhos, muitas vezes, se tornam pesadelos e parecem ser compostos de uma estranha matéria,
algo como uma presença que acompanha os adultos pela vida afora. O futuro então, se
encarrega não de enterrá-los como também de trazê-los à tona, no momento certo,
transformando-os em objeto vivo, ou quase vivo, como uma representação aparentemente
real de uma imagem fantástica, retirada das profundezas da mente e trazida à luz, pelo
inconsciente, onde se escondem, lado a lado, os sonhos e os pesadelos.
E nesta fazenda, que se chamava São Bernardo e que ficava perto de Capivari
109
,
Tarsila do Amaral brincava, crescia, sonhava e criava abaporus. Eles estavam nas sombras da
noite, debaixo de sua cama, nas estórias das negras, nos cafezais e pareciam descer pelas
paredes em noites sem lua. Corriam pelo jardim, se escondiam atrás das grandes pedras dos
caminhos, e, como sacis, estavam prontos para pregar um susto, na negra e na menina.
Assim, ele, o seu Abaporu, já parecia viver. Despontava sem um rosto, sem corpo ainda, mas
a partir daquele momento, era uma presença. Ele já parecia assombrá-la com suas estórias e
sua vida de monstro faminto.
E o Abaporu, ser extraordinário, não tinha olhos para não olhar para o passado, para o
tempo onde já começava a despontar a sua própria vida. Não tinha orelhas para não ouvir sua
109
”A infância de Tarsila decorreu, assim, primeiro na Fazenda São Bernardo, perto de Capivari, e depois em Santa Teresa
do Alto, em Monte Serrat”. AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Ed. 34, Edusp, 2003, p. 32.
62
estória sendo contada mais uma vez, de maneira diferente daquela que uma negra um dia
contou. Grande, displicentemente sentado no chão, se recuperava da queda de um teto de
fazenda, esperando o novo tempo acontecer. Diante de uma estranha paisagem da fazenda de
Capivari, cacto e grama, muito diferente da penumbra da noite e das sombras esticadas e
tremeluzentes de uma parede de uma casa-grande. No céu, um sol em forma de flor clareia a
terra, sem a lua e as estrelas da noite em que nasceu. Um azul radiante se estende às suas
costas, mas preferiria, possivelmente, um azul-noite coberto de estrelas a se descortinar
perante seus olhos.
E, talvez, por ter caído aos pedaços da memória da artista, pousando delicadamente
em sua tela, tenha ficado com uns braços meio soltos, uma só perna e um equilíbrio um tanto
precário. Ainda que esteja sobre a terra, mais do que sentado, o ser parece estar pousado
sobre uma mancha verde, num desenho feito de traços quase visíveis e limites bem definidos.
Flutua sem peso sobre um manto verde, pois é apenas um pesadelo. Pintado, seus contornos
parecem delimitar seu espaço, aquele em que pode existir somente como um ser da
imaginação, tornado real por uma pintora modernista. E, num certo dia, do primeiro mês do
ano de 1928, foi dado como um presente para alguém. Se, por um acaso fosse um cavalo,
certamente seria de Tróia, mas nascendo como um ser indefinível, meio animal, meio gente
ao mesmo tempo, imperfeito em sua forma, o presente não poderia ser de grego. E desta
maneira, ele se tornou o começo de uma nova história, uma outra, que não era mais a sua.
Assim foi.
Cor de gente, pose humanizada, quase homem em seu absoluto cansaço diante de seu
mundo, e total descaso perante todo o movimento que foi feito em torno de si mesmo, do
qual sequer pareceu tomar conhecimento, alheio a tudo, o Abaporu se aquece sob um
pequeno sol tropical. “Figura solitária monstruosa, pés imensos, sentada numa planície verde,
o braço dobrado repousando num joelho, a mão sustentando o peso-pena da cabecinha
minúscula”. Descrito desta maneira pela própria artista, o Abaporu não poderia ter melhor
retrato falado, algo mais próximo de sua imagem, mais verdadeiro.
“Só então compreendi que eu mesma havia realizado imagens subconscientes”, conta
a artista muitos anos depois em uma entrevista, “sugeridas por estórias que ouvira em
criança: a casa assombrada, a voz do alto que gritava do forro “eu caio” e deixava cair um pé
(que me parecia imenso), eu caio” caía outro pé, e depois a mão, outra mão, e o corpo
inteiro, para terror da criançada”
110
.
110
AMARAL, Tarsila do. Pintura Pau-Brasil e Antropofagia em: BRANDINI, Laura Taddei. Crônicas e Outros Escritos de
Tarsila do Amaral,. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 720.
63
E distraído, ausente, ali parado, o pobre Abaporu se refazia da queda.
O Som das Cores
Dentro de todo esse movimento está Tarsila, ela é que toca
Ravel para nos demonstrar a existência da música moderna.
111
Geraldo Ferraz
Desde muito cedo o pianista Souza Lima demonstrou sensibilidade apurada para a
música, mas nascido em uma família de poucas posses, teve dificuldade para iniciar seus
estudos de piano. Entretanto, o talento promissor do jovem artista era algo que não se podia
ignorar e certamente não iria passar despercebido. E como sorte e talento às vezes andam de
mãos dadas, Souza Lima conseguiu ter aulas de graça com um grande amestro italiano,
bastante conceituado na cidade de São Paulo, de nome Chiafarelli. Ocorre que, não tendo
conseguido vaga para as aulas com o professor, triste mas determinado, “sentou-se ao piano
cheio de convicção e tocou uma das vinte e três peças fáceis de Bach”
112
. Tinha apenas onze
111
FERRAZ, Geraldo. Apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 211.
112
AMARAL, Tarsila do. Souza Lima, em: Brandini, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do
Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 101.
64
anos. O maestro, então, encantado com seu virtuosismo precoce, logo arranjou a tão sonhada
vaga e assim, o futuro maestro começaria imediatamente seus estudos.
Adolescente, já compunha músicas. Alguns anos mais tarde,conhecido, partiu para
conquistar a Europa. Até mesmo o conservatório de Paris se rendeu ao seu talento,
convidando-o a permanecer mais tempo estudando e se aperfeiçoando, após ter demonstrado
qualidade excepcional, destacando-se dentre os demais candidatos. No ano seguinte, acabou
por conseguir a vaga de solista dos Concerts Colonne e, daí, não parou mais.
E Villa-Lobos, por sua vez, apesar de seu talento natural para a música, assim como
Souza Lima, aprimorou sua arte através de muito trabalho e dedicação. Filho de um
bibliotecário, músico nas horas vagas, aprendeu clarinete aos seis anos de idade. Convidado
por Graça Aranha a se apresentar na Semana de Arte Moderna em 22, no mês de fevereiro,
teve uma de suas composições apresentada por Rubinstein no Teatro Municipal poucos
meses depois, em julho, intitulada Alegria na Horta. ”A presença de Rubstein assinalaria
ainda, fora do contexto da semana de Arte Moderna, o lançamento de Villa-Lobos”
(AMARAL, A, 2003, p. 66). Tarsila do Amaral acabava de chegar de Paris, onde estava
estudando pintura, mas mantinha vivo interesse por tudo que acontecia em São Paulo, através
das notícias que recebia por cartas.
O esforço do pianista era conhecido pelos amigos: nos anos vinte, Villa-Lobos
frequentava a casa de Dona Olívia em São Paulo. Quantas vezes ele varou madrugada a
dentro, sozinho, sentado ao piano Steinway, tocando, compondo, rabiscando e corrigindo
suas músicas e partituras” (FONSECA, 2007, p. 192). Os encontros eram semanais nesta
época, no Pavilhão Moderno, construído especialmente para abrigar os Modernistas: meio
loucos, meio intelectuais, que compareciam às quintas-feiras na casa de Dona Olívia
Penteado. Com paredes pintadas por Lazar Segall, o Pavilhão ficava nas antigas baias e, todo
reformado, passou a abrigar a coleção de obras de arte modernista da anfitriã. Assim como o
Pavilhão, a Fazenda Santo Antonio era um local de encontro, que estreitava ainda mais os
laços entre os amigos. E dizem que o músico Villa-Lobos era um companheiro incomum:
“animado e alegre, [...] brincava como criança com as crianças, contava histórias com a
fantasia que lhe era peculiar, tocava violão e improvisava no velho piano-armário Erard
(FONSECA, 2007, p. 192). Mas para seu companheiro na guerra da Semana de 22, Menotti
del Picchia, Villa-Lobos era mesmo o “mestre genial das emoções sonoras”, pois “para ele o
mundo exterior não existe senão como arsenal de ritmos e de comoções”
113
.
113
PICCHIA, Menotti del. Crônica Social: Villa Lobos, in: Barreirinhas, Yoshie Sakiyama (org). Picchia, Menotti Del
Picchia - O Gedeão do Modernismo: 1920-22. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, Secretaria de Estado da Cultura
65
Os dois pianistas, Souza Lima e Villa-Lobos, pertenciam ao círculo social de Tarsila
do Amaral e Oswald de Andrade, no qual figuravam também muitos poetas, escritores e
pintores, todos artistas como o casal. Tarsivald, assim eram chamados, apelido dado pelos
amigos, bem adequado, ressaltando a união e harmonia dos dois modernistas apaixonados.
“Em 1923 conheci Villa-Lobos em casa de Tarsila”, conta Souza Lima, “e desde então ele
não me largou mais e iniciei-o em muitos círculos importantes para a sua carreira em Paris”
114
. Os “dois amigos batutas”, se referia carinhosamente ao casal o maestro Villa-Lobos, uma
maneira especialmente afetiva de agradecer a ajuda que ofereceram quando precisou levantar
fundos para promover seus concertos. Um ano antes, em 1927, o pianista planejava se
apresentar em Paris e, para tal feito, recorreu a amigos como Dona Olívia e Paulo Prado,
assim como aos Tarsivald. É necessário ter bons amigos também para se fazer conhecido,
além de talento, mas este, o músico tinha de sobra. Dedicou ao casal uma de suas
composições acompanhada por uma gentil dedicatória, resultado do generoso gesto: “aos
donos e inspiradores destes Choros, Tarsila e Oswald, oferece o Villa-Lobos, com a certeza
de uma amizade sincera”
115
. Nesta mesma carta, fazia uma alusão às apresentações de Paris,
chamando-as de “dois concertos monstros” e, sem saber, parecia se referir também ao
antropófago que do outro lado do mundo estava prestes a nascer, pelas mãos e pincéis de
uma modernista já bem conhecida. E, assim, ao mesmo tempo que os poemas índios eram
apresentados na Cidade Luz por um músico brasileiro, também era exibido para a sociedade
antropofágica o retrato quase mitológico de um surpreendente ser, que não era índio, mas era
selvagem. E o nascimento do Abaporu, a mais iluste criação de Tarsila do Amaral, estaria
ligado à música por pura associação, nascendo sob o signo desta arte. Duas coincidências
que, somadas ao seu destino de nascer melancólico a escutar o som do nada, vindo em breve
a se tornar o elemento catalizador de uma revolução, totalizariam três acontecimentos a
serem registrados. Pois naquela semana em que nascia o pensador antropófago, Villa-Lobos
se apresentava em Paris e Souza Lima no Teatro Municipal de São Paulo. Os dois concertos
de Villa-Lobos são destacados como uma revelação, apresentando “um lirismo
absolutamente particular”
116
, e os jornais afirmavam ainda que com seus poemas índios o
pianista “trouxe consigo a alma da floresta virgem’.
- SP, 1983, p. 348.
114
LIMA, Souza, apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 103.
115
VILLA-LOBOS, Heitor. apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p.
103.
116
Estado de São Paulo, 11 de janeiro de 1928, p. 12.
66
Duas almas musicais, dois talentos reconhecidos: Souza Lima e Villa-Lobos,
compositores e pianistas, aclamados em Paris e no Brasil. Dois artistas e uma obra de arte,
juntos, sem que esta última fosse sequer conhecida ou se pudesse antever o seu talento
para a polêmica.
A música parece mesmo ser um elemento sempre presente na arte de Tarsila, a
delinear seus contornos, de formas redondas, curvas fartas, dedos, pernas, morros, plantas,
casas, cidades e trens. E cores, fundos de infinitos azuis, figuras rosadas, verdes caminhos,
amarelos quentes, cores de interior, muitas cores. Como um balé ou uma ópera guarani, as
cores das pinturas musicais de Tarsila se apresentam diante dos olhos do espectador e, este,
por sua vez, se deixa levar pela fantasia e poesia da dança de suas sólidas imagens. Sólidas e
coloridas, mas leves como papel, a contrastar com a luminosidade de um céu azul.
O certo é que todos os povos se emocionam com a linguagem musical, que é, como o gesto
natural, uma linguagem universal em relação ao sentimento. Para isso a música deve, como
o gesto natural, preencher as condições de universalidade, deve ser simples, melódica como
o canto dos pássaros que cantam aqui, na China, nos confins do mundo
117
.
E o choro indígena, assim como o canto Pica-Pau de Villa-Lobos, parecem ter
encantado Paris e consagrado seu compositor, levando para o primeiro mundo os sons e a
melodia da floresta tropical, repleta de animais incomuns de variadas cores, tal qual os
estranhos animais dos sonhos da pintora modernista.
Mas, se alguém um dia deu cores às vogais em sua poesia, por que não se pode dar
notas às cores? “A negro, E branco, I carmim, U verde, O azul”
118
, assim escreveu Rimbaud,
letras que transformam palavras em cor, som em pura poesia. Parecem bailar diante dos olhos
e junto aos ouvidos, sonoras, a devorar o espaço com o seu compasso, pulso e repouso,
alternando-se em plena harmonia. Seria possível talvez, criar um ritmo diferente para cada
uma delas: para as cores primárias, um minueto; para as cores secundárias, uma valsa; para
as terciárias, uma polka. Talvez, ainda, para as cores análogas, fosse adequado um tango; as
cores complementares poderiam ser representadas por um flamenco; as quentes, por um
samba bem marcado, e para cores caipiras, um baião. E para um Abaporu, uma canção de
ninar, ou, quem sabe, uma grande ópera.
Surgiriam contornos em curvas sonoras, cores vivas e vibrantes, como uma canção
cantada ao do ouvido, a circular pelo colorido sem volume da tela. Envolvendo tons e
117
AMARAL, Tarsila do. Música, em: BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral.
São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 231.
118
Poema Vogais de Rimbaud. Disponível em: www.ufrgs.br/proin/versao.../rimbaud/index07.html - acessado em
09/09/09.
67
formas, determinando espaços, definindo limites, físicos e sonoros, em perfeita sincronia.
Devorando cada pedaço de nota, cada movimento. Dó, a criar o céu azul e profundo que
circunda e envolve a terra. Ré, de relva, que cobre a terra selvagem de verde bandeira. Mi,
uma planta, um cacto solitário em um sertão imaginário. Fá, de algo que sobre a relva
descansa. E Sol, de sol mesmo, como não podia deixar de ser, como um sol do sertão. E bem
ensolarado, amarelo, redondo, amarelo ovo, como uma metade de laranja. Lá, porque
estava, parado debaixo do causticante sol de um dia de verão.
Assim, apesar de sua figura descalça e nua, sentada sob um sol de meio-dia, seria um
ente marcado pela música, mas não por um som popular, um samba de raiz, ou uma
marchinha de antigos carnavais. Não, o Abaporu nascia ao som de uma grande sinfonia
tocada a quatro mãos. Grandiosa, ainda que presa a uma terra repleta de antropófagos e
personagens de um rico folclore. E ficaria parado, imóvel sob o sol, o resto de sua vida,
apoiado sobre a terra, ao lado de um cacto, a escutá-la, tocando ao longe, ressoando
delicadamente em seus ouvidos sem orelhas.
O Pé Fincado na Terra
Pés grandes, pequenos, disformes, bem torneados, escondidos em sapatos, à mostra,
descalços. Unhas, dedos, tornozelos, plantas dos pés. Pés de crianças, de homens, mulheres e
também de monstros, semelhantes a uma figura quase humana. Mais do que cabeças, troncos
e mãos, pés. Sobre a terra, descansados, repousando em tensa languidez, lá estão os pés, o pé.
Portinari pintava pés, espalmados, esparramados, como bases sólidas, a equilibrar
corpos robustos ou franzinos. Conta, lembrando dos tempos passados, que, ainda menino,
reparou nos enormes pés dos homens que trabalhavam nos cafezais de Brodósqui em uma
ocasião:
Pés disformes. Pés que podem contar uma história. Pés semelhantes aos mapas, com montes
e vales, vincos como rios. Quantas vezes, nas festas e bailes, no terreiro, que era 80
centímetros mais alto do que o chão, os pés ficavam expostos e era divertimento de muitos
apagar a brasa do cigarro nas brechas dos calcanhares sem que a pessoa sentisse
119
.
119
PORTINARI, Cândido. Disponível em: http://www.portinari.org.br/ppsite/homepage/100_anos/clipping/clipp.asp?id=21
. Acessado em 18/09/2009.
68
Reproduzia mais tarde, adulto e pintor, o que havia visto em sua terra quando era criança.
Desta maneira, passou a pintar pés de lavradores, pés de trabalhadores e pés de retirantes pela
vida afora.
Já Tarsila do Amaral não morou em Brodósqui, mas, como o pintor Portinari, também
conviveu com trabalhadores rurais. E pés. Descalços, sujos de terra, pretos, brancos, pés
livres ou escravos. Pés que sobem em árvores e pedras, como a própria artista quando
criança. Outros que se curvam ao peso da enxada e caminham cansados sobre a terra
plantada. Pé, contorno curvilíneo, ligado a uma perna. Traço que margeia e separa duas frias
metades: uma azul e outra verde.
Assim, Tarsila, tendo visto tantos pés, criou um ser com pés gigantescos, maiores
que qualquer pintado por Portinari. E, por ter apenas um pé, este se espalmou sobre a
superfície verde da grama. Assim, ajudou a criar um Manifesto ligado à terra, e que parecia
dar muitos frutos e estórias para contar. E seu rosado, com cinco dedos perfeitos, bem
elaborados, confere um ar quase humano a este ser criado pela imaginação. Um contorno em
forma de dedos, cinco, mais um contorno em forma de pé, fio e volume rosado. Seu
desenhado com sombras a dar um aspecto real de um humano, exalta a ligação com a o
mundo, com terra, não a sua relação, mas a de sua criadora. Antropófaga era também,
aquela que o concebeu, assim, a fitar o nada. A criatura quase humana que Oswald de
Andrade decidiu tornar um símbolo. “Sugeria a criatura fatalizada, presa à terra com seus
enormes e pesados pés. [...] Ali se concentrava o Brasil, o “inferno verde”
120
.
Os pés dos trabalhadores de Portinari também tinham dedos, muitos também eram
rosados, mas seus pés estavam ligados a um discurso social, por vezes lúdico, mas sempre
com um tom dramático a lhe colorir a tela, a traçar seus contornos. “Portinari imaginou um
país ao mesmo tempo grandioso e singelo. Uma nação dilacerada por conflitos intensos, mas
dócil a ponto de resumir-se num suspiro” (NAVES, 2007, p. 444). Pés e também cubos, pois
o artista estava sempre a construir os cubos sobre os quais estabeleceu o seu próprio cubismo.
Os pés da criatura feita por Tarsila, de seu humano animal, representam a terra,
certamente, mas não apresentam dramaticidade, não remetem a uma pobreza singela, a um
pedido de socorro. Pelo contrário, parecem nada dizer, e por esta razão, tudo declaram. O ser
gente e bicho, parado a descansar sobre a terra imaginária, sem profundidade sobre o azul
intenso da paisagem, se deixa escutar pelo espectador que desejar ouvi-lo. Parece nada ter a
120
AMARAL, Tarsila do. Pintura Pau-Brasil e Antropofagia em: BRANDINI, Laura Taddei. Crônicas e Outros Escritos de
Tarsila do Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 720.
69
dizer e, desta maneira, pode dizer tudo aquilo que se espera ouvir. É possível atribuir ao
estranho ser, bicho e gente, um discurso. Qualquer palavra ou sentença pode construir seu
texto antropofágico. Palavras inteiras ou meias palavras, longas frases ou curtas,
devidamente mastigadas e posteriormente cuspidas. E foi assim que lhe atribuíram um
discurso que deu origem a um manifesto. Paradoxo, ele, alguém tão tranqüilo. E estando
parado a fitar o nada, recortado no azul, olhando o movimento fora de seus domínios, o
monstro descansa.
Os pés dos trabalhadores de Portinari não descansavam, trabalhavam somente.
Lavravam a terra, suavam, sofriam. Alguns caminhavam longas distâncias sobre a terra seca,
paravam, apenas para depois continuar a jornada. Pés descalços sobre o solo árido,
caminhando sobre as pedras do caminho da dura vida de retirante. As pedras que representam
a tristeza da perda: da terra, da vida, da família enterrada ao longo da estrada do tempo. O
poema do artista traduz o sentimento que esses pés deixam em quem um dia os vê:
Olhos de catarata e pés informes
Aos velhos cegos agarrados
Pés inchados enormes
Levando o pó da cor de suas vestes rasgadas (PORTINARI, 1964, p. 78)
E esses pés de retirantes da poesia sem esperança, assim como os pés retratados nas
telas do atelier de Portinari, comoveram também Tarsila, quando esteve em sua casa no
Cosme Velho, bairro de belas e antigas casas. Escreveria a respeito do fato em uma crônica
de 1944, ela, que também reparou e não esqueceu os pés das figuras maltrapilhas
representadas no quadro intitulado Gentes. Sobre essa imagem triste comentou: “gente que
vai andando sem saber para onde, esmagada pelo peso da miséria, em busca de alguma coisa
melhor. [...] Eles vão caminhando, fatalizados, e seus pés tropeçam com ossos humanos
fragmentados pela estrada ingrata”
121
.
o do Abaporu, um bicho que não era infeliz nem desesperançado, estava
somente a descansar. Descalço também, mas espremido entre os limites da tela, da terra
verde que o acolhe e sustenta, plantado como uma raiz de cacto. Solto, meio mole, um tanto
leve, descalço e enorme, o se contenta em apenas estar, em pertencer, em simplesmente
ocupar um espaço. E o Abaporu, repousa tranqüilo, ocupado em observar o tempo que passa
lentamente, alimentado que está pelas palavras que representa, pela antropofagia que carrega
consigo.
121
AMARAL, Tarsila do. Casa de Portinari em: BRANDINI, Laura Taddei. Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do
Amaral. São Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 561.
70
Riscos na Gaveta
Os primeiros desenhos de Tarsila datam da época em que estudava no colégio de
Barcelona, onde esteve interna na companhia de sua irmã durante dois anos. Não julgava ter
talento para a pintura nesta época e mesmo mais tarde, ainda mocinha, tinha dúvidas quanto à
qual das Artes deveria dedicar sua vida. É em Barcelona que Tarsila faz a primeira incursão
pela pintura. Elogiadíssimo, pinta um Coração de Jesus, que levou simplesmente seis meses
sendo decalcado. “Quase um bordado, e mais um desafio que uma pintura” (AMARAL, A, 2003,
p. 38
).
Costumava conservar uma cópia em papel vegetal de cada trabalho feito. Hábito
adquirido com seu primeiro professor de pintura Pedro Alexandrino, que, antes de entregar
um quadro ao comprador, registrava-o em papel vegetal, num delinear preciso, de maneira a
não repetir uma paisagem ou outro tema qualquer. Guardava-o com cuidado, como registro
de cada imagem criada por sua mente e por suas mãos de pintor: “lá está a escrivaninha que
carrega três séculos holandeses, guardando nas gavetas os pequeninos croquis de cada quadro
realizado”
122
.
122
AMARAL, Tarsila do. Pedro Alexandrino em: BRANDINI, Laura Taddei (org). Crónicas e Outros Escritos de Tarsila
do Amaral. Campinas: Editora da Unicamp, 2008, p. 163.
71
Desta maneira, a artista modernista criava irmãos gêmeos, imagens qua partiam de
uma pintura para ir morar em uma outra. Nova roupagem para uma antiga imagem, que
assim, de pronto se renovava. Pois suas telas surgiam como mundos paralelos e fantásticos,
habitados por negras e antropófagos, que por vezes pareciam querer mudar de ares. Não seria
portanto surpreendente encontrar a Negra e o Abaporu juntos em um jardim de cactos, a
repousar entrelaçados. Assim, lado a lado, como se fossem amigos, dois representantes da
terra, passando a tarde a contar estórias um ao outro. Vistos de longe, esboçados, a negra
sem rosto parece espelhar em sua falta de feições a imagem tosca de seu irmão. Agora, os
detalhes ficam por conta do jardim, da terra que os abraça: ali, ao fundo, a verde folha de
palmeira não deixa esquecer o tom de Brasil que Tarsila imprime em seus quadros. Um céu
menos azul e uma flor de cacto menos flor, mais laranja, menos sol. Ainda assim, estão,
juntos, a lembrar ao outro a sua individualidade do passado. Invertidos, a olhar e serem
olhados de maneira inversa da original por todos do lado de cá, relembram a época e a tela
primeira, na qual nasceram, separados por espaço e tempo. Retratados mais de uma vez por
sua mãe, num registro sincero de amor, como fazem os pais dedicados, a Negra e o Abaporu
reforçam a sua importância no conjunto da obra da artista. Antropofagia, terra e homem.
Mas, desta vez, nenhum monstro solitário, nenhuma negra representando toda uma raça.
Juntos, representam todas as raças e todas as terras do Brasil de Tarsila. Assim, juntos,
representam também algo ainda maior que suas próprias imagens isoladas.
Tarsila colecionava um risco, um contorno escondido, não nas sombras da
memória, mas na escuridão de uma gaveta. Um detalhe guardado para que um dia pudesse
talvez ser resgatado de seu esconderijo e de novo vir a habitar uma pintura. Registros
fotográficos de diferentes momentos na vida de um personagem de tinta e talvez, carne.
72
Dois Andrades e um Antropófago
Eram três os Andrades do Modernismo: dois paulistas e um mineiro
123
. Dois a
princípio, Oswald e Mário, que muito amigos ficaram e logo conheceram o terceiro, Carlos.
Este, além de poesias sobre pedras e caminhos, também escrevia crônicas. Assim, o livro de
crônicas, uma coletânea de Carlos Drummond de Andrade, não era nem fino nem grosso:
tinha a medida certa para apresentar um conteúdo leve e consistente ao mesmo tempo. Eram
tantos os livros de coletâneas de crônicas do terceiro Andrade que foi difícil decidir qual
deles comprar: o mais caro, o mais pesado, o menor, crônicas do Jornal do Brasil ou talvez
do Correio da Manhã, pois eram muitas as opções. Decisão tomada: crônicas da década de
50. Dividido por assunto, um deles chamou a minha atenção: Despedidas. O título impresso
da crônica não esclarecia muito, dizia apenas: O ANTROPÓFAGO.
Parece que Drummond conhecera Oswald pelos idos de 1924, no Grande Hotel em
Belo Horizonte. Na mesma ocasião, também foi apresentado a Tarsila do Amaral, Mário de
Andrade - com quem manteria correspondência durante muitos anos - e Blaise Cendrars. E
escreveu no Correio da Manhã uma crônica sobre seu falecimento. No texto, Drummond
ressaltava suas inúmeras idéias antropofágicas, o devorador, aquele que prefere comer seus
123
Joaquim Inojosa inclui Guilherme (de Andrade e) Almeida como os Andrades do Modernismo, em seu livro Os Andrades
e Outros Aspectos do Modernismo, mas, para efeito desta crônica, referi-me somente aos que mais se destacaram.
73
adversários a “colocá-los a ferro”
124
, tudo pela liberdade. Antes devorá-los e destruí-los com
toques de sarcasmo, do que ignorá-los ou deles se aproximar. Contemporizar, jamais. Pois
Oswald atacava antes de ser atacado, descrente de que algum dia seus colegas de profissão
literária lhe confeririam o devido valor, pois sempre o omitiam. E desta forma, logo recebiam
pesadas críticas. Se atacado fosse, estaria vingado de antemão. Assim, sem mais nem
menos. Mágoas, todos as possuem. Apenas alguns possuem mais, outros menos, mas sempre
existe alguma, escondida.
E onde Tarsila do Amaral, a questão das imagens recortadas, das cores, e tudo o mais
entra neste contexto? Parte importante dessa história de vida, Tarsila, a pintora, não poderia
mesmo faltar. Afinal, é ela, a modernista, quem, parte essencial daquela outra existência
antropofágica, conseguiu ver através, além. Foi aquela que viu em seus olhos o retrato de um
Abaporu. Pois como Drummond percebeu, o Abaporu era, na realidade, Oswald. Apenas um
pouco mais estranho, porém sem o sarcasmo costumeiro, mas mantendo, entretanto, o mesmo
desejo interno de consumir com garfo e faca seus inimigos passadistas. Sem o solzinho
redondo em forma de flor, pendurado. Ou o cacto sobre a terra verde. Mas sempre com um ar
pensativo, o mesmo que seus amigos identificavam após uma euforia em forma de troça.
Poderia ser um Abaporu sentado, pensando numa resposta para dar a Mário de Andrade, com
quem competira de maneira quase saudável no âmbito da literatura e até mesmo na vida
pessoal. Ou um Abaporu a pensar no próximo romance modernista. E num desses momentos,
Tarsila o retratou. Bem desenhado sobre a parede azul ao lado de um cacto. Recorte bem
delineado de um poeta criador de frases cortantes e manifestos indigestos. Desenhado e
pintado em um momento de criação.
Drummond, por sua vez, teve a rara oportunidade de conhecer o Abaporu menino,
aquele que procura carinho na amizade: “tive ocasião de surpreendê-lo numa noite de
abandono e confidência, em que pude verificar como geralmente a sua agressividade era
forma de defesa”
125
. Abaporu ou não, só devorava para não ser devorado: ”queria ser mimado
apesar de suas inconseqüências”. E por isso, o seu retrato era de um ser bebê, sentado sobre a
relva, em cores próprias de um desenho de criança de jardim de infância, onde o azul é
sempre muito azul, o verde forte não deixa dúvidas sob seus pés, a carne é verdadeiramente
rosa, o sol é amarelo puro. E o contorno, o qual foi preenchido com este colorido exagerado,
como um poema moderno de Abaporu, por absoluto descuido infantil, como quem ainda não
124
ANDRADE, Carlos Drummond de. Fala, Amendoeira. Rio de Janeiro: Record, 2007.
125
ANDRADE, Carlos Drummond de. Fala, Amendoeira. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 178.
74
sabe respeitar um contorno, simplesmente sumiu. Desapareceu. Mas ainda está ali, pode ser
detectado como uma sombra, determinando o espaço de cada um dos elementos do desenho-
quadro. Assim como definiu Drummond, “uma linha de coerência se esboça através dos
ziguezagues de sua vida”
126
ora homem, ora abaporu, ora pau-brasil, ora antropofágico, mas
sempre uma surpresa.
E como um Abaporu bebê, brincava com as idéias de seu tempo, meio fauve,
“manteve até o fim [...] uma atitude tipicamente modernista, mas não isenta de sabor,
sobretudo notável porque implicava o culto à indisciplina e ao desrespeito”
127
.
E, acrescenta, ‘vamos sentir falta de Oswald, e também saudade”. Acredito. Até
mesmo eu, que leio este texto agora, com muitos anos de atraso, esta despedida-
homenagem, reveladora e sentimental. Penso que, assim como o poeta e cronista Drummond,
também vou sentir falta e saudades do Abaporu, digo, de Oswald.
Crônica Final - O Círculo
A mais elegante das caipirinhas
a mais sensível das parisienses
jogada de brincadeira na festa antropofágica
128
Carlos Drummond de Andrade
No ano de 1956, Tarsila do Amaral realizou uma obra que completaria um ciclo em
sua vida, unindo seu passado ao seu presente: o painel intitulado Nascimento de Macunaíma,
“para a pintora significava uma homenagem a Mário de Andrade e sua obra”
129
. Assim,
preencheu com imagens o texto de seu grande e eterno amigo falecido. É como terminar
vislumbrando o início de tudo, como um fio que corre sobre uma superfície plana e desenha
o contorno de sua vida e de sua obra, unindo-as como num círculo que se fecha.
A artista dedicou-se à pintura por mais de cinco décadas. Pintou sua terra e pintou
seus sonhos, assim, juntos em uma tela. E foram muitos quadros ao longo de desses
muitos anos. Conheceu pessoas e também ficou conhecida. Alguns diziam que ela retratava o
Brasil, mas, o que não sabiam, é que ela pintava somente o que acreditava ser a sua terra,
portanto, registrava apenas pedaços de um lugar qualquer em seu próprio caminho. Tarsila do
126
Idem, Ibidem, p. 179.
127
Idem, Ibidem, p. 178.
128
ANDRADE, Carlos Drummond de. As Impurezas do Branco. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2007, p. 96.
129
AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 394.
75
Amaral, diz o poema, era “tão simples, alheia às técnicas analíticas de Freud e desvendando
as grutas, os alçapões, as perambeiras da consciência rural”, sonhando com o passado, sem se
libertar jamais das imagens das bonecas de mato da infância. Talvez essa nostalgia
escondesse uma certa insegurança diante de todas as possibilidades que pareciam surgir.
“Imagino deste jeito: Oswaldo todo afobado andando léguas arranjando as coisas pra
exposição e Tarsila meia com medinho trabalhando ainda algum quadro de última hora”
130
.
Não que a pintora tivesse dúvidas a respeito de si mesma ou de onde queria chegar, mas
talvez tudo ocorresse um pouco ao sabor das marés e dos ventos que empurravam seus
barcos cor-de-rosa pelas ondas até o cais de não-sei-onde. Oswald, Mário, Cendrars e outros,
que circularam neste início de modernismo caipira, também, em certa ocasião, contribuíram
em parte para a descoberta de uma arte Pau-Brasil. E, sem dúvida alguma, desses nomes, um
foi essencial para a criação de um ruidoso antropófago quase civilizado, pois omovimento
em torno deste quadro”
131
não foi da artista nem tampouco do pobre selvagem retratado,
esparramado e imóvel sobre a tela. Tudo aconteceu em parte devido aos anseios literários de
Oswald de Andrade. “Segui uma inspiração sem nunca prever os seus resultados”
132
, diria a
pintora sobre o Abaporu, afinal, o manifesto não era seu, era do antropófago-literato Oswald,
já que a pintora estava mais preocupada com sua futura exposição no mês de junho, em Paris,
na Galerie Percier. Em 28, os trenzinhos, já iam longe, em outra viagem, para outro destino,
assim como as cidades de Minas com seus morros e palmeiras, bem como São Paulo, com
seus carros e casas verticais ou os trens de Léger e as geometrias de Lothe. Este final da
década de 20 parecia ser o tempo de monstros saídos de seus pesadelos mais íntimos, vistos
como numa grande angular, gigantescos, tomando todos os espaços, imagens orgânicas
repetidas e cactos antropomórficos. Mas, mesmo sem temas infantis, sua pintura ainda era
lisa, quase um traço de desenho riscado a pincel, um trabalho “cerebral-sentimental”, como
afirma Aracy Amaral. Esta característica parece estar sempre presente em sua pintura,
em suas soluções formais, por um lado, e pela abordagem de seus temas, de maneira
ingênua, na seleção mesma dos elementos que compõe suas obras, ao mesmo tempo que o
fator onírico está intrinsecamente ligado a essas duas características. O resultado, entretanto,
não é nunca sentimental ou cerebral, ou simplesmente onírico (AMARAL, 2003, p.
321/322).
130
ANDRADE, Mário de. Em: AMARAL, Aracy (org). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
131
Palavras de Raul Bopp em depoimento de Tarsila do Amaral. AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São
Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p. 279.
132
AMARAL, Tarsila do., ibidem.
76
Assim, suas linhas dividiam o espaço organizadamente, como aprendera com Lothe e
Glaizes, e, antes deles ainda, com Pedro Alexandrino: “gosto das coisas estáveis”
133
, disse um
dia a artista. Porém, no final da década de 20 sua tela mostrou maior liberdade, afinal,
criando todos esses estranhos seres, não recorreria a tantas estratégias de organização. Na
fase antropofágica “menosprezei todas as regras, jogava com liberdade absoluta”
134
. Nesta
época, plena de surrealismos, Tarsila se voltou para o interior de sua mente e suas cores
caipiras adquiriram um tom rosa e azul. No entanto, os fios dos contornos de seus desenhos
pintados ainda surgiam na tela estruturando cores, dando corpo e forma a tons azulados e
rosados, da mesma maneira, nos anos anteriores, esses traços haviam delimitado casinhas
brancas, trenzinhos coloridos e verdes árvores roliças. Linhas que limitam cores e narram
histórias, que criam sonhos sólidos como nuvens desmanchadas pelo vento de suas
paisagens.
Mas o ano de 1929 chegou e com ele veio também a queda da bolsa e dos preços do
café. Foi um período de tranformações radicais em sua rica vida de pintora latifundiária.Os
tempos mudaram. Tarsila mudou. Tarsila atravessava uma fase-desolação, e a figura solitária
se cobrira de uma leve melancolia lilás no equilíbrio intelectual da sublimação”
135
. Assim, as
retas habituais deram espaço à liberdade e acabaram se tornando oblíquas, tal como sua vida,
aparentemente retilínea, de horizontes claros, que se transforma em um turbilhão. E, em
linhas oblíquas, o seu retrato ovóide, oscilando no ar, figura solitária no espaço da tela,
parece se transformar em muitos outros rostos, também flutuantes. Um rio de feições tensas
deixa entrever a fachada de uma fábrica, como um inventário de sua vida até então. Os
cinquenta e quatro operários surgem em meio a rostos conhecidos de seu passado:
“Warchavichik moço, Elsie Houston, que tinha uns olhos maravilhosos, Eneida, a poetiza do
Pará, e eu claramente diviso o administrador da fazenda de meu pai”.
136
Os rosas e azuis dão
espaço a uma paleta sem emoção. Seu trem não é mais alegre como um brinquedo de corda,
agora, abriga tristes famílias pobres - corpos congelados numa foto de família.
O fio de sua vida estabeleceria ainda outros tantos traços incertos. Desde Castália
137
,
escrevia somente longas e belas cartas, mas a década de surpresas desenharia o perfil não
apenas de operários ou trens de segunda classe, mas de muitas palavras organizadas em
133
AMARAL, Tarsila do, apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p.
206.
134
Idem, ibidem, p. 207.
135
FERRAZ, Geraldo, apud AMARAL, Aracy. Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003, p.
342/343.
136
AMARAL, Tarsila do, apud AMARAL, Aracy. Ibidem, p. 376.
137
Revista do Ginásio Oswaldo Cruz onde Tarsila publicou seus sonetos em 1918-20. MARAL, Aracy. Ibidem, p. 41.
77
forma de crônicas. Não está mais no meio de um movimento assombrado por manifestos de
abaporus, mas, à margem dos acontecimentos da arte. Sua pintura mudou, assim como sua
escrita. Então, em linhas oblíquas como suas pinturas, Tarsila passa a escrever crônicas para
o Diário de São Paulo.
O grande serviço que a escrita presta ao pensamento vem da maneira lenta por que é
executada, obrigando o homem a medir, pesar, analisar o que escreve, enquanto a palavra
articulada retrata o pensamento num instantâneo não fixado
138
.
Escreveu como pintou: devagar, aprimorando o pensamento e o traço sobre o papel
em branco, bem como o desenho sobre a tela ainda intacta. Traços que se entrecruzam como
os sons de uma orquestra, também as linhas das crônicas de Tarsila definem seu caminho. Se
seus pincéis abrem o espaço para suas imagens fantásticas, mas sempre ordenadas, áreas de
cores que se tangenciam criando limites e estruturas geometrizadas, suas palavras são
organizadas por lembranças de muitos momentos que também parecem formar uma linha
quase contínua. Assim, escreveu crônicas sobre seus tempos de jovem artista em Paris e
sobre sua própria arte. E, como numa enxurrada de memórias, deixou sua pena escorregar
sobre o papel reduzindo suas lembranças a palavras escritas em uma coluna de jornal:
“alegrias, esperanças, desilusões entrelaçadas num todo que se chama passado”
139
.
138
AMARAL, Tarsila do. A Escrita em: BRANDINI, Laura Taddei. Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral. São
Paulo: Editora Unicamp, 2008, p. 219.
139
Idem, Ibidem, p. 248.
78
Bibliografia:
ALMEIDA, Paulo Mendes de. De Anita ao Museu. São Paulo, Editora Perspectiva, 1976.
AMARAL, Aracy A. Artes Plásticas na Semana de 22. São Paulo: Editora 34, 1998.
_________________ (org). Tarsila Cronista. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 2001.
_________________ (org). Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
_________________ . Tarsila, sua obra e seu tempo. São Paulo: Editora 34; Edusp, 2003.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Fala, Amendoeira. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2007.
ANDRADE, Mário. Mário de Andrade - Poesias Completas. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1987.
ANDRADE, Oswald. Poesias Reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974.
79
________________. A Utopia Antropofágica. São Paulo: Globo : Secretaria de Estado da
Cultura, 1990.
BARREIRINHAS, Yoshie Sakiyama (org). PICCHIA, Menotti Del Picchia - O Gedeão do
Modernismo: 1920-22. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, Secretaria de Estado da
Cultura - SP, 1983.
BATISTA, Marta Rossetti. Anita Malfatti, no tempo e no espaço. São Paulo: Editora 34,
Edusp, 2003.
_____________________ (org). ANDRADE, Mário. Cartas a Anita Malfatti. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1989.
BRANDINI, Laura Taddei (org.). Crônicas e Outros Escritos de Tarsila do Amaral. São
Paulo: Editora Unicamp, 2008.
DIDEROT, Denis. Ensaios Sobre a Pintura, em: LICHTENNSTEIN, Jacqueline (org.). A
pintura - Vol. 5: Da imitação à expressão. São Paulo: Editora 34, 2006.
EULÁLIO, Alexandre. A Aventura Brasileira de Blaise Cendrars: ensaio, cronologia, filme,
depoimentos, antologia, desenhos, conferências, correspondência, traduções. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2001.
FABRIS, Anateresa (org). Modernidade e Modernismo no Brasil. São Paulo: Mercado das
Letras, 1994.
FONSECA, Maria Augusta. Oswald de Andrade: Bibliografia. São Paulo: Globo, 2007.
INOJOSA, Joaquim. Os Andrades e outros aspectos do Modernismo. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1975.
LÉGER, Fernand. Funções da Pintura. São Paulo: Nobel, 1989.
80
MARTINS, Ana Luisa. Aí vai meu coração: cartas de Tarsila do Amaral e Anna Maria
Martins para Luís Martins. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2003.
NAVES, Rodrigo. O Vento e o Moinho. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
______________. A Forma Difícil. São Paulo: Editora Ática, 1996.
PORTINARI, Cândido. Poemas. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1964.
ZILIO ,Carlos. A Querela do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Mec/Funarte, 1982.
VINCI, Leonardo. Tratado da Pintura, em: LICHTENNSTEIN, Jacqueline (org.). A Pintura -
Vol. 5: Da imitação à expressão. São Paulo: Editora 34, 2006.
Referências Eletrônicas:
Catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral. Disponível em
http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm. Acessado em 05 jan. 2010.
Vaidade e Bajulação. Revista Veja, edição 1438, 3 de abril de 1996, p. 112.
Disponível em http//veja.com.br. Acessado em: 20 dez 2009.
A Cultura (Inter) Nacional. Revista Veja, ed. 157, 8 de setembro de 1971, p. 74.
Disponível em http//veja.com.br. Acessado em: 20 dez 2009.
A Cor Caipira de Tarsila, Revista Veja, edição 31, 9 de abril de 1969, p. 70.
Disponível em http//veja.com.br. Acessado em: 20 dez 2009.
Bibliografia Complementar:
ADORNO, Theodor W. Teoria Estética. Ed. 70, Lisboa, 2000.
81
ANDRADE, Carlos Drummond de. As Impurezas do Branco. Rio de Janeiro: Ed. Record,
2007.
ANDRADE, Oswald. Dicionário de Bolso. São Paulo: Globo : Secretaria de Estado da
Cultura, 1990.
________________. A Estrela de Absinto. São Paulo: Globo : Secretaria de Estado da
Cultura, 1990.
ARGAN, Guiulio Carlo. Clássico e Anticlássico. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
CHIPP, Hershel Browning. Teorias da Arte Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
GAGE, John. Colour in Art. London: Thames & Hudson, 2006.
KANDINSKY, Wassily. Do Espiritual na Arte. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2000.
KRAUSS, Rosalind E. Os Papéis de Picasso. São Paulo: Iluminuras, 2006.
LOBATO, Monteiro. Idéias de Jeca Tatu. São Paulo: Globo, 2008.
________________. Urupês. São Paulo: Globo, 2008.
OLIVEIRA, Myrian Andrade Ribeiro de. História da Arte no Brasil: textos de síntese.
Myrian Andrade Ribeiro de Oliveira, Sonia Gomes Pereira e Angela Âncora da Luz. Rio de
Janeiro: Ed. UFRJ, 2008.
PANOFSKY, Erwin. Idea: A Evolução do Conceito de Belo. São Paulo: Martins Fontes,
2000.
SÁ, Jorge de, A Crônica. São Paulo: Ed. Ática, 1997.
Catálogos
PECCININI, Daisy. Pintura no Brasil: um olhar no século XX. São Paulo: Ed. Nobel, 2000.
82
A Pintura no Brasil. São Paulo: Abril Cultural, 1981.
ANEXOS
83
As obras reproduzidas a seguir
foram organizadas por assunto,
assim como as crônicas desta dissertação.
Desta maneira, a sequência das obras
não segue uma ordem cronológica.
84
Tarsila do Amaral
As Margaridas de Mário de Andrade, 1922,
Óleo sobre tela, 100 x 96 cm,
coleção particular, SP.
85
Tarsila do Amaral
Retrato de Mário de Andrade, 1922,
Óleo sobre tela, 54 x 46 cm,
Acervo Artístico Cultural dos Palácios
do Governo do Estado de São Paulo, SP.
86
Tarsila do Amaral
Retrato de Oswald de Andrade, 1922
Óleo sobre tela, 61 x 42 cm,
Acervo Artístico Cultural dos Palácios
do Governo do Estado de São Paulo, SP.
87
Tarsila do Amaral
Retrato de Oswald de Andrade, 1923
Óleo sobre tela, 60 x 50 cm,
coleção particular, Campinas, SP.
88
Tarsila do Amaral
Retrato Azul, 1923
Óleo sobre tela, 65 x 54 cm,
coleção particular, SP.
89
Tarsila do Amaral
Retrato de Luís Martins, 1936
Óleo sobre tela, 80 x 64 cm.
90
Tarsila do Amaral
Retrato de Luís Martins, 1933 - 1937
Óleo sobre tela, 80 x 64 cm.
91
Tarsila do Amaral
Luis com Cachimbo, 1941
Óleo sobre tela, 53 x 47 cm.
92
Tarsila do Amaral
Auto Retrato I, 1924,
Óleo sobre papel/ tela, 38 x 32,5 cm,
Acervo Artístico Cultural dos Palácios
do Governo do Estado de São Paulo, SP.
93
Tarsila do Amaral
A Caipirinha, 1923,
Óleo sobre tela, 61 x 81 cm,
coleção particular, SP.
94
Tarsila do Amaral
E.F.C.B., 1924,
Óleo sobre tela, 142 x 127 cm,
Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo, SP.
95
Tarsila do Amaral
A Gare, 1925,
Óleo sobre tela, 84,5 x 65 cm,
Coleção Rubens Schahin, SP.
96
Tarsila do Amaral
Palmeiras, 1925,
Óleo sobre tela, 86 x 173,5 cm,
coleção particular, SP.
97
Tarsila do Amaral
São Paulo (135831), 1924,
Óleo sobre tela, 67 x 90 cm,
Pinacoteca do Estado, SP.
98
Tarsila do Amaral
São Paulo (Gazo), 1924,
Óleo sobre tela, 50 x 70 cm,
coleção particular.
99
Tarsila do Amaral
A Cuca, 1924,
Óleo sobre tela, 73 x 100 cm,
Museu de Grenoble, França.
100
Tarsila do Amaral
Abaporu, 1928,
Óleo sobre tela, 85 x 73 cm,
Coleção Eduardo Constantini,
Museu de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires, Argentina.
101
Tarsila do Amaral
Antropofagia, 1929,
Óleo sobre tela, 126 x 142 cm,
coleção particular, SP.
102
Tarsila do Amaral
Batizado de Macunaíma, 1956,
Óleo sobre tela, 132,5 x 250 cm,
Coleção José Augusto Medeiros, SP.
103
Tarsila do Amaral
Operários, 1933,
Acervo Artístico Cultural dos Palácios
do Governo do Estado de São Paulo, SP.
104
Livros Grátis
( http://www.livrosgratis.com.br )
Milhares de Livros para Download:
Baixar livros de Administração
Baixar livros de Agronomia
Baixar livros de Arquitetura
Baixar livros de Artes
Baixar livros de Astronomia
Baixar livros de Biologia Geral
Baixar livros de Ciência da Computação
Baixar livros de Ciência da Informação
Baixar livros de Ciência Política
Baixar livros de Ciências da Saúde
Baixar livros de Comunicação
Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE
Baixar livros de Defesa civil
Baixar livros de Direito
Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia
Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educação
Baixar livros de Educação - Trânsito
Baixar livros de Educação Física
Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmácia
Baixar livros de Filosofia
Baixar livros de Física
Baixar livros de Geociências
Baixar livros de Geografia
Baixar livros de História
Baixar livros de Línguas
Baixar livros de Literatura
Baixar livros de Literatura de Cordel
Baixar livros de Literatura Infantil
Baixar livros de Matemática
Baixar livros de Medicina
Baixar livros de Medicina Veterinária
Baixar livros de Meio Ambiente
Baixar livros de Meteorologia
Baixar Monografias e TCC
Baixar livros Multidisciplinar
Baixar livros de Música
Baixar livros de Psicologia
Baixar livros de Química
Baixar livros de Saúde Coletiva
Baixar livros de Serviço Social
Baixar livros de Sociologia
Baixar livros de Teologia
Baixar livros de Trabalho
Baixar livros de Turismo